viernes, 24 de diciembre de 2021


 



NOCHE DE PAZ

-Cartel español del film.-


 “Una película no dura hora y media, sino lo que permanece en nuestrta conciencia y en nuestra memoria”… 

 Es el precioso lema con el que se presenta en su web la nueva empresa española Distribuidora de Cine, Bosco Films, nacida en 2017, especializada en cine de valores humanos, espirituales y artísticos, en cuyo catálogo figura el film Noche de Paz. Una Canción para el mundo…. 

 No debemos confundir este docudrama -documental con pasajes dramatizados-, con el argumental dramático también titulado Noche de Paz -Silent Night, Joyeux Noël o Feliz Navidad- realizado en 2005, por el cineasta francés Christian Carion, por cierto, con buen reconocimiento y éxito. 

 Noche de Paz, es un bellísimo filme documental que describe con minuciosidad, el origen, hechos, acontecimientos, composiciones diversas, variadas interpretaciones…, acerca de este villancico homónimo o canción poética y musical, mundialmente considerada como la más difundida, conocida y popular del planeta, cantada en todas las culturas y en todos los credos religiosos… 

 Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en 2011, en sus más de doscientos años de historia, acerca de esta espiritual y religiosa, sensible y profunda, composición poética y musical, han surgido numerosas versiones y leyendas acerca de como fue su nacimiento…

 Pero todas ellas coinciden en situarlo en Oberndorf (Salzburgo), Austria, y compuesta originariamente en alemán, como obra del sacerdote y letrista Joseph Morh y del músico y compositor Franz Xaver Gruber. 

Joseph Mohr y Franz Xaber Gruber, autores de la canción Noche de Paz.


 Concebida inicialmente , por Mohr y Gruber, como un Himno en la Santa Noche de Navidad, con el título de “Noche Silenciosa, Noche Sagrada”, como relata su historia, la partitura ha sido traducida a más de trescientos idiomas como canción popular, que se canta en multitud de celebraciones festivas y familiares, religiosas y no religiosas, de carácter espiritual y entrañáble. 

 Mundialmente, alcanzó estraordinaria popularidad y difusión la interpretada por Los Tres Tenores famosos Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti, en el Concierto de Navidad de Viena, en 1999, y que aún puede escucharse en internet. 

 Ni Morh ni Gruber, sus autores, pudieron imaginar que un mágico preludio de villancico de aquel sencillo himno de Noche de Paz -o Noche Silenciosa, poema escrito por Morh en 1816, y al que puso música Gruber para una celebración parroquial, de 1818-, produjo un alto el fuego, en la víspera de Navidad de 1914, entre los frentes contendientes de alemanes contra aliados, conocido como Tregua de Navidad, de la Primera Guerra Mundial... 

 Trascendiendo su emotivo tema religioso cristiano, por creyentes y no creyentes de todos los credos, músicos y no músicos, mayores y jóvenes de oriente y occidente, de todos los países y culturas del mundo que lo interpretan, cantan o tararean, se afirma persistentemente que Noche de Paz es un canto muy espiritual y mágico… 

 Pues bien, el veterano cineasta Hannes Michael Schalle, con su interesante, bello y sensible filme Noche de Paz, una canción para el mundo, ha conseguido confirmar lo que la historia y todas las gentes piensan, sienten y expresan con esta poética melodía. 

Hannes Michael Schalle, director de Noche de Paz, una canción para el mundo.

 Hannes M. Schalle (Villach, Austria, 1963,) es un prolífico guionista, director, productor y compositor de cine, famoso por sus composiciones de bandas sonoras y por la dirección de filmes en los que lo esencial es la música… 

 Tras formarse en la Universidad de Harvard y en el Centro Berklee de Música de Boston, pronto actuó como productor fundando su empresa Schalle Digital Producciones (1989) y más tarde Moonlake Entertainment, hasta llegar a director de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Salzburgo (1998). 

 Ha realizado numerosos trabajos de carácter documental, muy relacionados con el mundo de la música y otros de diversa índole, sobre eventos, grupos y personajes famosos como: Coro de los Niños de Viena, Herbert von Karajan, La Valkyria de Richart Wagner, Niki Lauda -piloto austriaco de Formula 1-, Humberto Gatica -productor discográfico-… 

 Cuenta en su dilatado historial con más de cuarenta trabajos como productor, guionista y director, y casi una cincuentena de bandas sonoras de cine, destacando entre las mas conocidas: Ötzi, el hombre de hielo, Una boda casi perfecta, Ella, yo y ella, Lauda, la historia no contada…; habiendo obtenido por su obra importantes reconocimientos y premios. 

 Noche de Paz, una canción para el mundo -también titulado Noche Silenciosa-, se ha filmado en más de una docena de importantes ciudades internacionales, interpretando la partitura diferentes orquestas, corales y solistas de fama; siendo memorables las actuaciones celebradas en: Nueva York, Londres, Viena, Salzburgo, Moscú, Jerusalén… 

 Entre las sobrecogedoras interpretaciones de Silent Nigh en el filme destacan, entre otras, las corales o grupales de: la Orquesta Mozarteum de Salzburgo, el Coro de Niños de Viena, Los Tenores de Canadá; y las solistas de: Kelly Clarkson, Katharine Mcphee o Joss Stone… 

 El filme cuenta con la cuidada y minuciosa narración, sosegada y profunda, -doblada a diferentes idiomas-, del conocido actor y locutor inglés de cine, televisión, teatro y radio, Hugh Bonneville, que motiva el interés por la guionización de la historia del popular villancico o canción. 

Hugh Bonneville -narrador- y Kelly Clarkson -solista-, en el filme.

 “Noche de paz, noche de amor,/ todo duerme en derredor./ Entre los astros que esparcen su luz/ viene anunciando al niñito Jesús,/brilla, la estrella de paz./ Noche de paz, noche de amor,/oye humilde el fiel pastor,/ coros celestes que anuncian salud,/ gracias y gloria en total plenitud…”; es la letra del sencillo poema traducido a diversos idiomas que, aunque con pequeñas variantes, contiene el pensamiento esencial de su autor Joseph Morh… 

 Su gran éxito de difusión por todo el mundo y todas las culturas, se debe al entrañable contenido, en ese humilde pensamiento, de los deseos de paz, amor, esperanza, salud y gracias; algo común a la generalidad de los humanos… 

 Aquel poético niñito Jesús de los inicios de nuestra era -de hace más de dos mil años- que cantaron Morh y Gruber, no viene a ser, hoy, aún, sino el idealizado y alegórico símbolo de la esperanza de un mundo mejor que late en cualquier vida, en todas las vidas de todos los niños que inician su andadura, cristiano, judío o musulmán, americano o asiático, negro o blanco… 

 Efectivamente, Noche de paz, una canción para el mundo, es un filme que no dura sólo noventa minutos, sino que permanecerá en nuestra memoria mucho tiempo… 

 Francisco Montero.




viernes, 26 de noviembre de 2021

 





ENCANTO 

-Cartel del film.-

  Aunque fue el gran mago de la fantasía del cine de animación, si Walter Disney levantara el corazón y la mirada, seguro se sorprendería y emocionaría al contemplar a que séptimo cielo han llegado el arte de los dibujos animados y los Estudios Disney que él fundara… 

 Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de animación por ordenador, quedan ya muy atrás los esquemáticos, pero entrañables, dibujos animados a mano. El muy exitoso Mickey Mouse -Oscar de 1928 y mascota de Disney-, es hoy pura leyenda… 

 De las sencillas historias de los simpáticos animalitos con vivencias y sentimientos humanos -Mickey, Dumbo, Bambi…- y las inspiradas en cuentos y narraciones novelescas -Blancanieves y los siete enanitos, La Cenicienta, Alicia en el país de las maravillas…-, se ha pasado actualmente a narraciones con diferentes inpiraciones y temas más complejos… 

 Además de los animales y los cuentos clásicos, han sido temas predilectos del cine de animación en general y de los estudios Disney en particular: el heroísmo, la belleza, la realeza, los personajes extraordinarios…; tratados con idealismo, fantasía magia… 

 En el cine de animación más reciente, las temáticas vinen renovándose y cambiando y se presta más atención a las mitologías: tradicionales, nuevas, imaginarias… 

 Los guionistas del cine de animación de hoy se inspiran e ingenian en temáticas más sociales: tribus regionales, indígenas, urbanas… 

 Son, por ejemplo, los casos de los filmes: Moana -indígenas de la isla Motu Nui del Pacífico Sur-, Trolls -tribus y fans de distintos grupos musicales-, Bella y el circo mágico -amantes del mundo circense-… 

 Y es el caso del filme de fantasía musical y realismo mágico Encanto -inspirado en Colombia-; el prestigioso programa televisivo Good Morning America, desveló las razones culturales por las que la productora Disney eligió a este país de habla hispana para su realización… 

 Investigandose sobre el Realismo Mágico de Hispanoamerica, en la Fundación GABO y en la magistral novela Cien años de soledad -exponente de ese movimiento- del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, se llega a la conclusión de que la riqueza de la cultura colombiana es ideal para la ambientación del filme… 

 Tambien el popular influencer fotógrafo español Kike Calvo ha realizado un precioso documental Los secretos del filme Encanto-que puede visionarse en YouTube- sobre la diversidad cultural de Colombia que motivó la realización del filme… 

Kike Calvo, autor del documental Los secretos del filme Encanto.

 -Además de la pletórica biodiversidad de su naturaleza, Colombia es un país multicultural de indígenas, hispanos y africanos, con multitud de vivencias étnicas y costumbres regionales que se manifiestan en su riqueza folklorica y artística; lo que, como se ha divulgado, decidió a los realizadores de Encanto a situar su bella historia de realismo mágico en este país… 

 La realización de los largometrajes de animación siempre tiene una autoría colectiva numerosa, la del filme Encanto es numerosísima, impresionan sus interminables títulos de crédito… 

 Aunque no sabemos de quien fue la acertada idea y decisión de situar la trama del filme en Colombia   -confiriendo nuevos áires a las tradicionales temáticas del cine de animación y renovando el género-, es obvio destacar la complejas tareas de su guión y dirección obra de Jared Bush y Charise Castro -guionistas- y de Byron Howard junto a Jared Bush -direccion-. 

Jared Bush, Charise Castro y Byron Howard, principales autores de Encanto.

 Jared Bush, guionista y codirector de Encanto, ya tuvo una experiencia anterior con Byron Howard, codirigiendo el filme Zootrópolis. Pero su guión más exitoso sería el de Moana -dirigida por Ron Clements y realizada también por Studios Disney-, historia que, como hemos indicado, se desarrolla en la isla Motu Nui del Pácifico Sur, y que posiblemente, dada su proximidad geográfica y cultural a Colombia, contribuyó a la inspiración creativa de Encanto -denominación del paraje donde se desarrolla el filme-. 

 Bush, cuenta con la experiencia de otros diversos cometidos de asistente de producción, guión, dirección y equipo creativo, habiendo trabajado en una decena de realizaciones para cine y televisión.

 Charise Castro, productora, guionista, actríz y dramaturga, de ascendencia cubana, estudió en la prestigiosa Univesidad de Brown y en la Escuela de Arte Dramático de Yale, graduándose y trabajando durante sus estudios como maestra de Bellas Artes, hechos relevantes éstos, que, seguramente por su femenina sensibilidad, contribuyeron a los aspectos didácticos de su trabajo como guionista para Encanto y a la creación de su personaje protagonista, la niña colombiana Mirabel… 

 Entre sus diversos textos para teatro y televisión, fue reconocida por su obras teatrales Estrella Cruz -actualización cubanoamericana, basada en el mito griego de la joven doncella del inframundo Perséfone-, y El jorobado de Sevilla -crítica sobre Colón y las masacres posteriores en que devino su gesta…- 

 El estadounidense Byron Howard, es un guionista, director, productor, animador y actor de voz, de cine de animación, que saltó a la fama por los Premios conseguido con su película Zootrópolis -codirigida con Jared Bush y Rich Moore-; entre ellos, los de: Asociación de Críticos de Cine de Estados Unidos y Canadá (2015), Globo de Oro, Oscar y Annie a la Mejor Pelicula de Animación, siendo además nominada a la Mejor Canción en los Premios Grammy y Academia Británica (2016). 

 El éxito y reconocimiento conseguidos con Zootrópolis, además de su experiencia como animador o supervisor en media docena de filmes -entre los que destacan Pocahontas (1995) y Mulan (1998)-, le valdrían para acometer el ambicioso proyecto de Encanto… 

 En este filme, para la idealización de la “historia de la familia colombiana Madrigal, que vive en el lugar idílico de Encanto” -sublimando las contradicciones sociales y de la naturaleza de la Colombia real-, se crea un paraíso escenográfico de ensueño… 

 Una colorista y pletórica fotografía de paraíso de -los creativos Thomas Baker, Alessandro Jacomini y Nathan Warner-, que viene a ser un fascinante caleidoscopio de fantasía y magia… 

El cantante colombiano Maluma, actor de voz de Mariano, prometido de la hermana de Mirabel en el filme.

 A la sorprendente magia de Encanto, contribuyen también la música, las canciones y las sugestivas voces hispanocolombianas de los personajes… 

 La expresiva y poética banda sonora musical del filme es obra del famoso compositor, letrista, cantante, actor y drmaturgo estadounidense Lin-Manuel Miranda. 

De las nueve canciones que se compone la banda destaca el tema Colombia, mi encanto, interpretada en español por el cantautor colombiano Carlos Vives… 

 Resumiendo, Encanto es un emotivo e inolvidable filme de animación, de valores artísticos y humanistas, con muchísimos encantos… 
 Francisco Montero.

martes, 26 de octubre de 2021

 

“6 DE OCTUBRE, DIA DEL CINE ESPAÑOL” 


 ESA PAREJA FELIZ

-Afiche del film.-
 
 Hay un cine de ayer que ya no interesa hoy, hay un cine de hoy que mañana tampoco interesará a nadie… 

 Pero existe también un Cine de Siempre que, ayer, hoy y mañana, siempre interesará a todo el mundo… 

 Esa pareja feliz, es un filme de ese Cine de Siempre, que a todos nos hace un poco más felices, cuando tenemos la suerte de revisionarlo… 

 Y hoy podemos disfrutar con él no sólo en dvd en las videotecas, sino también en el programa Somos Cine de Radio Televisión Española, porque con su revisión se ha instituido e inaugurado en nuestro país, el día 6 de octubre pasado, la Declararación Oficial del primer Día del Cine Español, con citada fecha… 

 Como es sabido, mundialmente, el Cine tiene su Dia, 28 de diciembre, fecha en la que en 1895, los hermanos Augusto y Luis Lumière, presentaban en París, con gran expectación, su máquina de sueños, cinématographe, en una sesión pública de cine en la que se proyectaba La salida de los obreros de la fábrica Lumière -entre otros documentales-, naciendo así este grandilocuente medio de comunicación social. 

 En España, el Cine, el más importante de los medios de comunicación social y cultural -junto al Libro, que tiene su Día el 23 de abril, fecha en la que falleció Cervantes-, este 7º Arte de Artes, no podía ser menos… 

 Por ello, nuestro Ministerio de Cultura, tras las restricciones de la pandemia Covid -que tanto han perjudicado al cine-, decidió resarcirlo sempiternamente, instaurando su gran Día… 

 Este Día conmemorativo y promocional, sería el 6 de octubre de 2021, fecha en la que finalizaba el rodaje de una gran película inmortal para el Cine de Siempre: Esa pareja feliz, de los grandes cineastas Luis García Berlanga, Fernando Fernán Gómez -nacidos en 1921, siendo ahora su centenario- y Juan Antonio Bardem… 

        Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, directores de Esa pareja feliz.

 A estas alturas de la historia de nuestro Cine Español, poco nuevo se puede aportar a las biografías de los tres grandes cineastas, ya consagrados y muy reconocidos en la Historia del Cine Español, filmotecas, bibliotecas, internet… 

 Pero sí sobre su película Esa pareja feliz, escasamente conocida por los cinéfilos más jóvenes, y menos aún por los escolares, a quienes se ilustran acerca de la Historia del Cine Español, para que entiendan la importancia de la institución oficial de ese Día… 

 En la Historia del Cine de Realismo Social Europeo, uno de los movimientos cinematográficos más importantes que figuran en ella, ha sido el Neorrealismo Italiano, con referencia a filmes de ayer y de hoy, tan conocidos como Roma, ciudad abierta (Roberto Rosellini), El limpiabotas y Ladrón de bicicletas (Vittorio De Sica), Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore)… 

 El Neorrealismo Italiano Cinematográfico, que surge como reacción al Realismo Poético Francés y al Realismo Ruso -o “cine blanco”, un tanto propagandistico de sus regímenes políticos y que soslaya la deprimente situación social posterior a la Segunda Guerra Mundial-, se preocupa a partir de 1945 por las situaciones de pobreza, hambre y miseria de las clases sociales más infortunadas… 

 Roma, ciudad abierta -Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes y Mejor Pelicula Extranjera para el Círculo de Críticos Cinematográficos de Nueva York, 1946- realizado por Roberto Rosellini -considerado el gran Maestro del Cine Histórico-, iniciaba el movimiento del Neorrealismo, con una nueva forma de hacer cine temática y estlisticamente, nacía un nuevo género cinematográfico, reaccionario con los estamentos sociales acomodados, crítico y humanista. 

 En España, el movimiento neorrealista surge al inicio de los años cincuenta tratando la situación social de las dos postguerras Civil y 2ª Mundial, con filmes como Surcos (1951), de José Antonio Nieves Conde, quien, a pesar de sus ideas falangistas, refleja en él los problemas humanos de la migración rural a la ciudad… 

Afiche y fotograma de Surcos, de José Antonio Nieves Conde.

 También en 1951, a Luis Garcia Berlanga, por su primer filme -codirigido con Juan Antonio Bardem-, Esa pareja feliz, se le vincula a un incipiente Neorrealismo Español. Un neoorrealismo de carácter crítico, humorístico, social y humanista, muy “sui géneris”, que proseguiría con filmes como: Bienvenido, Mister Marshall, Novio a la vista, Calabuch, Los jueves milagro… 

 España no tuvo una significativa presencia en ese histórico movimiento cinematográfico del neorrealismo social, pero sí filmes extraordinarios de realismo social acerca del momento histórico, que avalan su presencia en la Historia del Cine de Realismo Social Europeo e Internacional; uno de esos filmes es Esa pareja feliz… 

 Esa pareja feliz, es una comedia en clave de humor, pero que en el fondo trata muy seriamente la situación de un matrimonio muy pobre que vive estrechamente, de ilusiones y sueños de progreso, en una pequeña habitación realquilada; una situación muy generalizada en la España de las dos postguerras.

 Juan -Fernando Fernán Gómez-, es un humilde tramoyista de teatro y cine, que estudia ilusionado con llegar a ser técnico de radio, motivado por la machacona publicidad del momento, ”A la felicidad por la electrónica”. Carmen -Elvira Quintilla-, es una modesta costurera que sueña con tener suerte y ganar un concurso de jabón “Florit”, que les sacará de su pobreza y apuros… 

 No alcanzarán sus sueños, pero descubrirán que en la pobreza pueden se felices… 

Juan y Carmen, en una escena del filme.

 Esa pareja feliz, es un filme satírico con los aletargadores medios de comunicación social del momento -el cine, el teatro, la radio…de la España franquista-, pero muy aleccionador y positivo… 

 Se dice con frecuencia que “la felicidad es un juguete o regalo repartido con retraso y sin justicia…” 

 Pues bien, este es el final del filme, en el que los protagonistas, como reyes magos, reparten los regalos conseguidos en el concurso, a los indigentes que duermen -o quizás sueñen-, en los bancos de un parque… 

 Francisco Montero.




jueves, 9 de septiembre de 2021






                                                                            RASTROS DE SÁNDALO



-Cartel original del film-.


 Quedan ya algo distantes las profecías del célebre filósofo y teórico canadiense de la comunicación, Herbert Marshall McLuhan (1911-1980), en las que aseguraba que los mass media o medios de comunicación global estaban convirtiendo al mundo en una aldea, en la que todo se sabe con inmediatez… 

 Hoy, por el conflicto de Afganistan, entre Oriente y Occidente, los medios de comunicación social, por los que todo se sabe, no sólo han puesto de actualidad el concepto de aldea global, sino también los de interculturalidad y multiculturalidad… 

 Y la televisión y el cine, los más universales de los medios de comunicación, por las propiedades de su lenguaje audiovisual y sus tecnologías, han tenido un papel preponderante en esa aldea global y en la interculturalidad y multiculturalidad en el planeta, propias de ella. 

 Un filme amable, sin altas pretensiones filosóficas, pero sí humanistas y entrañables, acerca de la interrelaciones culturales de hoy, es Rastros de sándalo, de la cineasta catalana María Ripoll, considerada como una de las directoras más apreciadas por todos los públicos de nuestro país. 

 El filme Rastros de sándalo está basado en la novela homónima y un tanto autobiográfica de la escritora india y catalana de adopción, Asha Miró. La novela, escrita en colaboración con la escritora barcelonesa Anna Soler Pont, está considerada como un símbolo literario de la interculturalidad india y española, habiendo sido traducida a más de una decena de lenguas. 

 Asha Miró -nacida como Usha Ghoderao, según su biografía-, pasó sus primeros años en un orfanato de Bombay, siendo adoptada por una familia catalana. En Barcelona se diplomó en Ciencias de la Educación -en la Universidad Ramón Llull- y cursó la carrera de Piano -en el Conservatorio Municipal de Barcelona-. 

 Inicialmente se dedicó a la enseñanza, trabajó en varios proyectos de voluntariado en la India, Ruanda y México, colaborando con varias ONG, y motivada por sus experiencias se dedicó a escribir libros para niños y mayores, como: La hija del Ganges, Los cuatro viajeros en el acuario, Las dos caras de la luna, Rastros de sándalo, La lucha de mi padre contra el alzheimer, Komal y la cometa de colores, entre otros. 

 La obra de Asha Miró, quien ha trabajado también para el Forum Universal de las Culturas de Barcelona, está hoy considerada como un ejemplo de multiculturalidad. 

Asha Miró y su novela Rastros de sándalo.

 A título intercultural y de reencuentro con sus orígenes, varias de las obras de Asha Miró, así como el filme Rastros de sándalo, se han divulgado en la India, país multicultural y plurilingüistico, donde se hablan numerosas lenguas y dialectos… 

 El filme Rastros de sándalo, filmado entre India y España, con temáticas de ese país y del nuestro, y con sus dos principales protagonistas india y española, de alguna manera, es también un homenaje a la industria cinematográfica de la India -o “Bollywood”, popularmente conocido como el poderoso y multicultural Hollywood de Bombay-… 

 El inteligente y emotivo guión de Rastros de sándalo, temática y estilísticamente, se desarrolla atendiendo a las características mas genuinas del cine bollywoodense, como son el melodrama, el romanticismo y el musical; siendo obra de la coautora de la novela homónima, Anna Soler-Pont. 

 Anna Soler-Pont, licenciada en filología árabe, es escritora, agente literaria y productora audiovisual. Aún muy joven, tras un viaje a Egipto donde se relaciona con diferentes escritores y escritoras, quienes le encomiendan la traducción y publicación de sus obras en Europa, se convierte en agente literaria multicultural y con ese cometido crea la Agencia Pontas. 

 Soler-Pont, traduce y edita a otros escritores y escritoras, y a través de su agencia Pontas hace de puente literario entre culturas, propiciando la divulgación de las obras de las diferentes autorías, en otros países e idiomas. 

 Asiste a relevantes eventos literarios internacionales -Salón del Libro Euro Arabe de Paris, Internacional Feminist Book Fair de Amsterdam, Feria del Libro de Fràncfort, entre otros-, escribe guiones, una antología de Cuentos y Leyendas de Africa, y produce programas para televisión y cine. 

 Su guión de Rastros de sándalo, obtuvo la Medalla del Círculo de Escritores Cinematograficos de España, como Mejor Guión Adaptado, en los Premios Goya (2014)… 

Anna Soler Pont -guionista-, María Ripoll -directora- y Aina Clotet -protagonista-  de Rastros de sándalo.

 Sin demasiada profundidad temática y con abundantes elipsis, Rastros de sándalo, trata diversos aspectos significativos de la sociedad y cultura de la India, antigua y actual -costumbres arcaicas, desigualdad de la mujer, arraigo tradicional de los sentimientos, folclore…-, contrapuestos a los de la España de hoy -las adopciones y el sentido de la familia, el progreso científico y la independencia de la mujer, el pluralismo social…-; determinantes del sentido multicultural del filme… 

 María Ripoll, realizadora de Rastros de sándalo, mueve muy bien los “hilos” técnicos, estilísticos, temáticos, sentimentales…, del filme, para lograr que éste sea complaciente y del agrado de la mayoría de los públicos: especialistas, cinéfilos, populares… -Reiteramos la reseña que de ella hacíamos en septiembre de 2019, al referirnos a su filme Vivir dos veces… 

 Considerada como una de las directoras más taquilleras del Cine Español, María Ripoll, quien realizó estudios de cine en la Universidad Politécnica de Barcelona y en la prestigiosa Universidad Californiana de los Ángeles -UCLA-, no cuenta con un historial cinematográfico muy dilatado -tan sólo ocho filmes-, pero sí exitoso y premiado. 

 En su historial destacan los títulos: Lluvia en los zapatos (1998), Tu vida en 65 minutos (2006), Rastros de sándalo (2014) y Vivir dos veces (2019). Su filme Lluvia en los zapatos ha sido distinguido y galardonado en los Festivales de Cine de Montreal, Sitges y Bogotá; obteniendo también el Premio Gaudí de la Academia de Cine Catalán y el Premio del Público del Festival de Montreal, por su filme Rastros de sándalo

Aina Clotet, María Ripoll, Nandita Das, y Raquel Fernández, directora de fotografía del film.

 Temática y esteticamente, el filme conmueve con sus expresivas imágenes, obra de nuestra prestigiosa directora de fotografía, española e internacional, Raquel Fernández Nuñez… 

 La vallisoletana Raquel Fernández, aunque se graduó en Cinematografía en la Escuela de Cine de Madrid, ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional fuera de España. Ha trabajado en una veintena de países de los cinco continentes y ha filmado documentales, spots publicitarios, videos de arte, serie de televisión, cortos y largometrajes de cine, con diversos directores consagrados y noveles, por lo que cuenta con extraordinaria experiencia multicultural. 

 En España ha trabajado en la serie de televisión Madres, amor y vida, y en el cine, entre otros filmes: Todas las mujeres, Rastros de sándalo, Las furias… 

 Rastros de sándalo, puede visionarse en el programa actual de filmes de éxito “Somos Cine” de RTVE… 

 Francisco Montero.


martes, 24 de agosto de 2021

 






EL PAN DE LA GUERRA 


-Cartel original del film-

 La tarea de convertir una sociedad, región o país, en otros más positivos y avanzados, que adquieran para sí los logros de la actualidad, el desarrollo y el progreso requiere de las técnicas, los procedimientos, las comunicaciones más eficaces… 

 Y el Cine, universalmente aceptado, que siempre cumplió esa importante tarea en todas las revoluciones culturales, es, por méritos de su eficacia, una de esas comunicaciones… 

 Hace unas horas, apenas un par de días, tras la toma de Kabul por los talibanes, la cineasta más prestigiada del incipiente cine de Afganistan, Sahraa Karimi, primera mujer directora de la agencia estatal Afghan Film, lanzaba a todo el mundo, a los cineastas y cinéfilos…, un angustioso mensaje: “Salvad nuestro cine, salvad a nuestras mujeres…” 

 Este desesperado mensaje -tras el que pueden existir amenazas de muerte-, nos hizo recordar y revisionar el interesante, bello, realista y poético, filme de animación “The Breadwinner” -La sostenedora de la familia- El pan de la guerra… 

 El pan de la guerra, inicialmente, es una preciosa historia realista de literatura infantil y juvenil, magistral y educacional, que trata de como “Parvana, una niña afgana de 11 años de edad, tras el injusto encarcelamiento de su padre por los talibanes, al estar prohibido en la vida pública que la mujer gane dinero, tiene que disfrazarse de chico para sostener a su familia y conseguir liberar a su padre…” 

 Fue la primera obra de la escritora pacifista canadiense Deborah Ellis, quien cooperó en un campamento de refugiados afganos en Pakistan en 1997, donde encontraría la inspiración para sus libros sobre Parvana

 Según reza su historial, Ellis es una Activista por la Paz, filántropa, que colabora con organizaciones como UNICEF o Mujeres para Mujeres en Afganistan… 

 Su obra está considerada, como una de las más importantes de la literatura infantil y juvenil de vanguardia. Por ella ha sido distinguida con los reconocimientos: Orden de Ontario (Canadá, 2006) o el Premio de Honor de Children´s Africana Book de la Asociación de Estudios Africanos (ASA, 2012), entre otros. 

            Deborah Ellis y su libro El pan de la guerra.

 De la veintena de libros publicados, en español, sus títulos más conocidos son: La tienda del cielo (2004), Ningún lugar seguro (2010), No cualquier día (2011), La ciudad de los sueños (2014), además de la serie de cuatro narraciones en las que se relata la historia de Parvana: El pan de la guerra, El viaje de Parvana, Ciudad de barro y Me llamo Parvana. 

 El exitoso best sellers, o superventas, en que se convirtió El pan de la guerra, atrajo la atención de la cineasta irlandesa Nora Twomey, quien había tenido sus propias vivencias personales como embajadora de ACNUR en Afganistan… 

 Nora Twomey, es guionista, directora, animadora, actriz de doblaje y productora. Tras estudiar Bellas Artes y graduarse en el Centro Superior de Estudios de Animación Ballyfermot de Dublin en 1995, colaboró en la fundación de los Estudios de Animación Cartoon Saloon, junto al productor Paul Young y el dibujante y animador Tomm Moore, en 1999. 

 Tras varios trabajos de animación iniciales, en 2009, codirigió con Tomm Moore, y actuó como actriz de voz en el largometraje El secreto de Kells, que fue estrenado con gran éxito en el Festival Internacional de Cine de Berlín. 

 Entre 2009 y 2014, trabajó en el Departamento de Animación y como actriz de voz en los filmes Colmillos Viejos, Canción del mar y En algún lugar de la línea. Despues de varios trabajos para televisión como productora, dirigió en el 2017 su filme mas conocido The Breadwinner, titulado en español El pan de la guerra, para el que contó con la actriz de voz Saara Chaudry y la producción ejecutiva de Agelina Jolie 

        Nora Twomey -directora-, Saara Chaaudry -actriz de voz- y Angelina Jolie -productora del film-.

 Tanto El Secreto de Kells como The Breadwinner -La sostenedora de la familia o El pan de la guerra-, fueron nominados al Mejor Largometraje de Animación por la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas -Oscars de Hollywood, 2009 y 2017-. El pan de la guerra, además de otras nominaciones, obtuvo: Premios del Jurado y del Público del Festival de Annecy -Mejor Música-, Premio Annie -Mejor Película Independiente-, Premio Asociación de Críticos de los Angeles -Mejor Filme de Animación-, entre otros… 

 Posteriormente, Twomey, fue productora y actriz de voz en el filme de animación y fantasía Wolfwalkers -Naturaleza de lobos-, que dirigió su socio de Cartoon Saloon, Tomm Moore , y que fue nominado al Mejor Largometraje de Animación para los premios Oscars, Globos de Oro y BAFTA…

 Ultimamente, dirige el filme El dragón de mi padre, basado en el libro infantil homónimo de la famosa escritora estadounidense Ruth Stiles Gannett, finalista al Mejor Libro Infantil por la Asociación de Bibliotecas Estadounidenses (1949), y entre los “100 Mejores Libros para Niños” de la Asociación Nacional de Educación de Washington (2012)… 

 En estos días de temor, miedo y desesperación en Afganistan, por salir del país y huir de las imposiciones del poder taliban -una vez manifiesto el insolidario abandono de la sociedad y la cultura occidentales-, el testimonial filme de animación El pan de la guerra, sin concesiones al espectáculo cinematográfico ni a la teatralidad, expresa al mundo, perfectamente, ¡qué se teme y de que se huye…!

 Con este filme cobra pleno sentido la angustiosa llamada de la cineasta afgana Sahraa Karimi: “¡Salvadnos…!”-que indicamos al principio de esta reseña-, siendo eco amplificado de su voz la sensible y acertada realización de la cineasta irlandesa Nora Twomey… 

 El pan de la guerra, huye también de las grandilocuencias a que nos tiene habituados el cine de animación actual, realizado con extraordinarios medios técnicos informáticos pero carente con frecuencia de positivos mensajes humanistas y educacionales… -¡Mucho ruido y pocas nueces!-. 

         Expresiva escena de la pobreza de la familia afgana de Parvana.

 El pan de la guerra, no está realizado con los avanzados medios técnicos de hoy, sino con la sencillez y la insuperable poesía y belleza del buen cine de animación dibujado a mano… 

 Sus fotogramas y escenas nos sobrecogen de tal manera, que es imposible no identificarse y familiarizarse solidariamente con la cruda y terrible realidad de la sociedad afgana. 

 La joven actriz de voz, protagonista de Parvana, Saara Chaudry, espera que El pan de la guerra, sirva de inspiración a las niñas de todo el mundo, afirmando: “Sigue a tu corazón y sé fiel a ti misma…” 

 Sus inolvidables guion, imágenes y música nos emocionarán muy grata y positivamente… 

 Por sus altos valores didácticos, recomendamos a padres y educadores este filme, que se encuentra en Netflix y puede visionarse mediante el servicio multimedia de streaming, sin tener que descargarse previamente su contenido. 
 Francisco Montero.

viernes, 16 de julio de 2021


 



CERCA DE TU CASA 
 

         -Cartel internacional del film-

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948 y asumida por nuestra Constitución Española en 1978, dice en su artículo veinticinco: “Toda persona tiene derecho al bienestar: alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos”… 

 La pandemia Covid, que ha acrecentado la perdida del trabajo, el empobrecimiento de numerosas familias de nuestra sociedad, y no poder pagar las hipotecas contraídas de viviendas, ha agravado las situaciones de desahucios… 

 En pocos días vence el decreto con el que, temporalmente, a falta de una Ley de Vivienda idónea, se protegía en España de los desahucios a las familias vulnerables… 

 El conocimiento de la angustiosa situación de tantas familias afectadas, ha suscitado nuestro interés por filmes que tratan el tema. Uno de ellos es Cerca de tu casa… 

 Cerca de tu casa, aunque es un filme de 2016, realizado por Eduard Cortés, no ha perdido vigencia y puede visionarse hoy en el programa “Somos Cine” que emite Televisión Española en Internet, de películas de éxito y participadas por el Ente en su producción.. 

 El catalán Eduard Cortés es un guionista y director de cine y televisión, cuya obra se ha desarrollado a través de diferentes géneros y estilos, especializándose en los dramas realistas, por los que ha sido muy reconocido, obteniendo por ellos premios y disntinciones. 

 Por su guiones y dirección de los filmes La Vida de nadie (2002) y Otros días vendrán (2005), fue nominado, respectivamente, a los Premios Goya de Mejor Dirección Novel y Mejor Guión Original. Su telefilme El Payaso y el Führer (2007), obtuvo los Premios del Público en los Festivales de Picassent y en el Europeo de Igualada, y el de Mejor Película en el Festival Internacional de Anchorage (Alaska). Cerca de tu casa (2016), entre otros reconocimientos, obtuvo: el Premio a la Mejor Canción Original, y nominación a Mejor Actriz Revelación, por el papel de su protagonista, la cantante Silvia Pérez Cruz, Premio a la Mejor Banda Sonora en el Festival Internacional de Cine de Málaga y Premio Gaudí a la Mejor Música. 

Eduard Cortés, guionista y director de Cerca de tu casa.

 Cerca de tu casa es un filme atípico y poco convencional, su publicitación lo define como “un drama musical sobre los desahucios”… 

 Recurir al género de Cine Musical para tratar el tema de los desahucios, puede resultarnos poco ortodoxo… 

 El Cine Musical recurre a la música o la canción para expresar con plenitud y con mayor énfasis las situaciones de alegría, felicidad y y optimismo, que suele tratar; en él no sólo tienen principal importancia los intérpretes y las melodías, sino también la coreografía, la danza, la escenografía, la comedia, el romanticismo… Y pocas veces la tragedia o el drama, son esenciales del mismo, -aunque filmes dramáticos como West Syde Story, Los Miserables, o Moulin Rouge, hayan sido obras maestras del género-. 

 Como actriz protagonista, Cerca de tu casa, es el primer filme que interpreta Silvia Pérez Cruz, por el que, reiteramos, fue nominada a Mejor Actriz Revelación en los Premios Goya 2017… 

 Parece ser, el guión y la realización del filme, se han concebido a medida de la popular cantante y compositora catalana. 

 El dilatado e intenso historial musical de Silvia Pérez Cruz es impresionante. Hija del popular compositor, guitarrista, arreglista y cantante Càstor Pérez y de la poeta Gloria Cruz, dió sus primeros pasos artísticos en la Academia Alartis dirigida por su madre, y en la que, años más tarde , Silvia sería profesora. 

 Muy motivada por su ambiente artístico familiar, desde muy temparana edad cursó estudios musicales, formándose después en la Escuela Superior de Música de Cataluña, estudiando solfeo, armonía, piano, saxo, cajón, canto, composición y arreglos, licenciánsose en canto. 

 Desde niña, acompañaba a su padre -muy conocido por sus composiciones habaneras-, realizando conciertos taberneros, en cuyo repertorio interpretaban, además de sus composiciones personales, temas famosos populares como: Alfonsina y el mar, 20 años, Quisiera vivir en La Habana… 

 En su adolescencia y juventud formó parte de diversos coros, actuó con famosos músicos catalanes, y fundó en 2004, junto a otras instrumentistas, el grupo Las Migas, que obtendría el Premio al Mejor Grupo Flamenco del Instituto de la Juventud de España. 

Carla Fabregat -Andrea-, Silvia Pérez -Sonia- e Iván Massagué -Dani-, protagonistas del filme.

  Abruma revisar su más de centenar y medio de colaboraciones musicales: discográficas, teatrales, coreográficas y cinematográficas, con solistas o grupos y equipos de trabajo; además de sus álbumes personales o en solitario: Granada, Domus -recopilatorios de los temas de Cerca de tu casa-, Vestida de noche, Joya, Vivir en Tokio…, temas que ha cantado o difundido por más de una veintena de países. 

 En cine ha compuesto y cantado temas musicales para argumentales de imagen real y de animación, colaborando con diferentes realizadores y filmes. Entre ellos: Pablo Berger (Blancanieves, 2012), Maria Ripoll (Rastros de Sándalo, 2014), Eduard Cortés (Cerca de tu casa, 2016), Álvaro Brechner (La noche de 12 años, 2018), Benito Zambrano (Intemperie, 2019), el dibujante Aurèlien Froment -mas conocido como Aurel- (Josep, filme de Animación, 2020)… 

 En cine documental, ha colaborado y participado, entre otros, con los realizadores y filmes: Franc Aleu (El Somni, 2013), José Luis López Linares (El Bosco, el jardín de los sueños, 2016), Anastasi Rinos (Ana María Moix, pasión por la palabra, 2016), Juan José Ponce (Luna Grande, un tango por García Lorca, 2017)… 

 Cerca de tu casa, por su temática social, contestataria y reivindicativa, para la compositora, cantante y actriz, Silvia Pérez Cruz, sería por tanto, su mayor exponente y vinculación con el cine… 

      Fotograma del filme Cerca de tu casa.

  Aunque el tema principal del filme parezca ser el de los desahucios, en realidad, es el de la pobreza y la vulnerabilidad que ésta genera, por la falta de trabajo. 

 En el filme -como en la vida real-, la pobreza desintegra la familia, provoca el desafecto, la inhumanidad, la delincuencia, la marginalidad de los sin techo, las conductas forzadas de empleados y policías, la insolidaridad, las inmoralidades, las estafas… 

 En realidad, Cerca de tu casa es un filme, humanista muy interesante, sobre la estafa social, jurídica y política, de un sistema de vida capitalista y liberal para el que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es papel mojado… 

 En el filme hay escenas muy emotivas y sobrecogedoras, sobre todo las participadas por la pequeña Andrea -Carla Fabregat-, que no entiende que los policías, violentamente, les echen de su casa, que no haya nada en la nevera de los abuelos, no tener una pequeña tarta para su décimo cumpleaños…; por lo que, compungida, musita a su desempleado, maltrecho y desaliñado padre: “papá no quiero ser pobre…” 
 Francisco Montero.

viernes, 25 de junio de 2021

 





VIDA HUMANA
 
-Cartel del film-

 El Cine, con ser arte, industria, espectáculo, lenguaje y medio de comunicación social, qué duda cabe, es uno de los fenómenos socioculturales más representativos de nuestro tiempo… 

 De citados aspectos, el de mass media o medio de comunicación social internacional de masas, es el que, en su sencillo pero expresivo subtitulo de “La vida siempre vale la pena”, mejor define y representa al filme Human Life

 En este filme, no asistimos a una espectacular, grandilocuente y costosa obra de arte cinematográfico, sino a un fehaciente y profundo mensaje humanista, acerca del gran valor de la vida, aún en las circunstancias más adversas… 

 Una docena de testimonios reales que nos alientan hacia el optimismo, la lucha cotidiana contra las adversidades y dificultades, el sentido de la vida, la ilusión de vivir… 

 Hoy, dados los avances de los medios audiovisuales y cinematográficos digitales, con una buena idea y rodeandose de un buen equipo de técnicos, no es muy difícil realizar un filme documental de extraordinario interés… 

 Es el caso del filme documental Human Life, realizado por los brasileños el director de fotografía Luiz Henrique Marques y el músico Gustavo Brinholi, quienes han tenido la encomiable idea de la defensa de la vida, aún en las más adversas y difíciles circunstancias

 Como cineastas, no cuentan con amplia experiencia anterior en los medios del largometraje y de la grandes pantallas internacionales de cine, pero sí con un acendrado amor e idealista convicción espiritual por la defensa de la vida humana… 

Luiz Henrique Marques -fotógrafo- y Gustavo Binholi -músico-, directores del filme.

 Aunque algunos medios han tildado al filme de tendenciosidad religiosa y católica, la verdad es que su temática humanista es de interés general: de creyentes y no creyentes, de agnósticos y ateos, de todos lo credos religiosos… 

 Los temas que trata, acerca de la importancia de la vida, en las más difíciles y duras circunstancias, en las que han tenido extrema experiencia una docena de personas, han sido filmados en diferentes países -Alemania, Brasil, Estados Unidos, Italia…-, plasmando elocuentes y fehacientes testimonios estremecedores… 

 El filme reúne una docena de conmovedores casos -bailarina embarazada que no renuncia a su difícil gestación, pintor tetrapléjico que no renuncia al arte de pintar con la boca, fundador de una casa de acogida para deficientes, surfista sin manos que se enfrenta a la fuerza de las olas, medallista olímpica que ayuda a mujeres embarazadas en situación precaria, amor familiar a una niña con síndrome de Down, sobreviviente del holocausto sin resentimiento…- que ilustran racional y emocionalmente sobre el valor y el sentido de la vida humana… 

 Parece ser que, Gustavo Brinholi, tras haber sufrido la experiencia familiar de varios abortos de su mujer, y componer la banda musical del filme del cineasta brasileño Josias Teófilo, El jardín de las aflicciones (2017), se inspiró en éste, y en la filosofía humanista de Olavo Carvalho, para la realización de su filme Human Life… 

 El filme El jardín de las aflicciones de Josias Teófilo, está basado en el ensayo literario homónimo de Olavo Carvalho, y trata acerca de la obra y la filosofía del pensamiento existencialista y liberal sobre la objetividad y la verdad de este prolífico pensador latinoamericano de reconocido prestigio internacional… 

 Olavo Carvalho, político, periodista y filósofo es uno de los pensadores occidentales contemporáneos que más se ha preocupado por el sentido de la vida en su extensa obra. Respecto a nuestra cultura latina, española y occidental, su obra El pensamiento de Ortega y Gasset, obtuvo el Primer Premio de la Embajada de España en Brasil (1983). Otros prestigiosos reconcimientos del autor han sido: Medalla del Pacificador de Brasil (1999), Medalla Tiradentes o Ciudadano Benemerito del Estado (2011), Caballero de la Orden de Rio Branco (2019)… 

El filósofo Olavo de Carvalho con algunas de sus obras.

 Carvalho, aunque nació en Sao Paulo (Brasil, 1947), sus disensiones políticas le llevarían a exiliarse a los Estados Unidos (2005), en cuyo estado de Virginia reside actualmente, junto a su numerosa familia.  

De su intenso periplo idealista, filosófico y vital: primero militante comunista en su juventud y posteriormente místico sufí vinculado a la filosofía de Frithjof Schuon, terminó convirtiéndose al catolicismo, de cuya experiencia surgirían los postulados humanistas y defensores del sentido de la vida en su obra… 

 Uno de los testimonios de mayor interés general del filme Human Life, es el de la Comunidad de Jesus Menino de Brasil, creada por el vocacional maestro de Educación Especial Antonio Carlos Tavares de Mello, que acoge a un centenar de discapacitados abandonados por sus familias: afectados por daños cerebrales, autistas, débiles visuales, paraplejicos… 

 Como revela el filme y la web de Iglesia en el Mundo, hoy, esta comunidad acoge a la más numerosa y diferente de las familias: hombres y mujeres sin vínculos de sangre, pero unidos por los extraordinarios valores humanos vinculantes de la solidaridad y el amor a la vida… 

Meninos y el fundador de su Comunidad, Antonio Carlos Tovares de Mello -a la derecha-.

 Aunque se echan en falta en el filme testimonios positivos de gestantes de fetos con malformaciones graves y de pacientes con enfermedades terminales irreversibles, reiteramos, Human Life es un hermoso canto a la vida, en las mas adversas circunstancias y dificultades, de sumo interés para los defensores de la misma, religiosos y no religiosos, creyentes y no creyentes, agnósticos y ateos… 

 Artísticamente, admiramos del filme la expresiva puesta en imágenes realistas de Luíz H. Marques y la emotiva música de Gustavo Brinholi, que ameniza acertadamente la crudeza de los temas tratados. 

 En la sesión de su visionado un solo espectador…; lamentamos su escasa acogida por los amantes del cine y del público en general -dada su exigua publicidad, al no ser un filme comercial de grandes presupuestos-, y agradecemos a European Dreams Factory su distribución en Andalucía, y a MK2-Cinesur su atenta proyección.

FRANCISCO MONTERO.




sábado, 15 de mayo de 2021

 






HIJOS DEL SOL

-Cartel del film.-
 

 Todos somos hijos del sol… 

 De no ser por el sol, no existiría nuestra vida en el planeta; acaso otra forma de existencia, pero no la que tenemos... 

 Físicamente, el sol nos da luz y calor, pero, espiritualmente, también el gozo de la luz, la contemplación, la admiración de la naturaleza y la vida, la alegría de vivir… 

 Sin su luz y calor nuestra vida sería un oscuro y frío túnel hacia lo desconocido… 

 El sol, poéticamente contemplado, puede ser la más hermosa de las metáforas; no sólo fuente de luz y calor, sino también de fantasía, magia, divina y humana, espiritual… 

 Pues bien, por esta sensible órbita y estela discurre el intrigante filme de aventuras, realismo y poesía, Hijos del Sol, del cineasta iraní Majid Majidi. 

 Sin pretenderlo, el filme Hijos del Sol de Majid Majidi, nos recuerda la ancestral y tradicional poesía metafísica de Persia-Irán -país de Oriente Próximo de extremada espiritualidad-, patria del maestro místico sufí Yalal ad-Din Muhammad Rumi y de grandes y numerosos poetas. 

 Citamos este recuerdo porque todos los filmes del cineasta Majidi, en su planteamiento humanista y social, están impregnados de poesía y realismo. Sus filmes, nos recuerdan también la esencia y sensibilidad del más puro y trascendente neorrealismo y realismo mágico italiano: El limpiabotas (1946), Ladrón de bicicletas (1948), de Vittorio De Sica… 

 La historia del filme Hijos del Sol -en la que se nos relata la aventura altruista de unos docentes que intentan sacar adelante una Escuela del Sol para acoger, formar y capacitar a niños y jóvenes pobres, sustrayéndolos de la indigencia, la delincuencia, la explotación…-, nos recuerda, asimismo, la gran obra del salesiano Juan Bosco, creador en Italia, en los años 1850, de las primeras escuelas profesionales que, con idénticos fines, se extenderían por todo el mundo… 

 Acaso por todo ello, Hijos del Sol, obtuvo en la 77ª Mostra de Cine de Venecia (2020), el Premio Marcello Mastroianni, al Mejor Actor Revelación, el joven iraní Rouhollad Zamani, en el papel protagonista de Ali… 

             Majid Majidi, director de Hijos del Sol.

 El guionista, director y productor de cine iraní, Majid Majidi, inició su carrera en el Instituto de Arte Dramático de Teherán, actuando primero como actor de televisión y cine, para dedicarse posteriormente a la realización de documentales y cortometrajes… 

 Cuenta en su historial, entre cortos y largometrajes, con más de una veintena de filmes realizados, entre los que destacan títulos como: El padre (1996), Niños del cielo (1997), El color del paraíso (1999), Las cenizas de la luz (2005), El canto de los gorriones (2008), Hijos del Sol (2019)… 

 Aunque la cinematografía iraní y los filmes de Majidi no son muy conocidos en España, con sus filmes el realizador ha obtenido importantes reconocimientos y premios nacionales e internacionales. Su filme El padre, fue premiado en el Festival Iraní de Cine de Fajr (Teherán, 1995), y en los festivales internacionales de Sao Paulo, Turín, San Sebastián… 

 Niños del cielo, además de ser premiada en el Festival de Fajr, obtuvo el Gran Premio de Cine de las Américas en el Festival de Montreal (Canadá), siendo también nominada a los Oscar como Mejor Película de Lengua Extranjera en 1999… 

 Con igual fecha, El color del paraíso, fue también premiada en los Festivales de Teherán y Montreal y seleccionada por los críticos de New York Times como una de las diez mejores películas del año, obteniendo el Premio del Jurado Joven en el Festival Internacional de Cine de Gijón (España). 

 Su fábula social y espiritual, El canto de los gorriones, además de obtener los mas importantes premios del Festival de Fajr de Irán, obtuvo el Oso de Plata de la Berlinale (Festival de Cine de Berlín, 2008), Premio Mejor Película Extranjera del Consejo Nacional de la Crítica de Cine de Nueva York, y Premio Excelencia Cinematográfica al Mejor Actor, Reza Naji, en el Asia Pacific Screen Awards, que respalda la UNESCO… 

Shamila Shirzad -Zahra- y Rouhollah Zamani -Ali-, protagonistas del filme Hijos del Sol.

 Majidi, además de magistral guionista de todos sus filmes, es un excelente director de actores que incluye en sus trabajos a profesionales y no profesionales, caso de los niños protagonistas de Hijos del sol, Shamila Shirzad -la inmigrante agfana, Zahra- y Rouhollah Zamani -el intrépido aventurero, Ali-…

 Aunque en un lectura denotativa el filme pudiera parecernos sólo una historia de aventuras -en la que el adolescente Ali, inducido y manipulado por un traficante de drogas, busca denodadamente un supuesto tesoro escondido en los sótanos y cloacas de la Escuela del Sol, con la ilusión de rescatar a su madre de un hospital, tras quemarse ésta en un incendio-, su lectura connotativa nos lleva a un sorprendente poema dramático, trágico, muy actual, y de denuncia política, social, humanitaria… 

 La Escuela del Sol, en la que se inscribieron Ali y sus amigos para buscar el tesoro escondido, es desahuciada y cierra por falta de benefactores y recursos… 

 Los políticos, con su policía, persiguen y encarcelan a los pequeños desintegrados, pero no arbitran medios para su formación e integración social… 

 El joven adolescente Ali, descubrirá que ha sido engañado por el explotador traficante y tras su agobiante aventura por el oscuro y frío túnel de las cloacas verá el cierre de la Escuela, pero también la luz y el calor del sol…; es la pura metáfora y poesía del filme… 

Los jóvenes desintegrados Ali y sus amigos, en la Escuela del Sol.

 Con temáticas que insisten en tratar la pobreza, la infancia y la integración social, y narrados en un estilo muy personal, sugestivo y atrayente, los filmes de Majidi, conjugan ética y estética cinematográfica, realismo y poesía, para ofrecernos relatos que nos llevan siempre a una profunda reflexión y meditación. 

 Los Hijos del Sol, en estos momentos críticos de problemática y preocupación social en los países desarrollados, acerca de la inmigración incontrolada de jóvenes y menores , desintegrados, pobres y sin futuro, es de sumo interés...
Francisco Montero.