domingo, 16 de diciembre de 2012


 
Cine de Valores 
           EL CAPITAL
 
-Novela y Cartel del filme-
 
El capital es un lobo depredador insaciable… Y la mayoría de los banqueros y políticos, su hambrienta y antropófaga jauría…
Esto es, concisamente, lo que, con distintas palabras denunció el maestro cineasta griego, Constantin Costa Gavras, en la presentación de su filme El Capital, en el pasado Festival Internacional de Cine de San Sebastián (España).

Tras el magistral y crítico filme El dinero -inspirado en los escritos de León Tolstói sobre el uso ególatra, insolidario, antisocial, esclavizante y corruptor del mismo-, realizado en 1983 por el padre de la Nouvelle Vague francesa, Robert Bresson; el filme El Capital de Costa Gavras -basado en la novela homónima de Stéphane Osmont-, es, sin duda, el más incisivo, crítico y denigrador de su poderío actual, de cuantos se hayan realizado hasta ahora.

La novela del agudo economista francés Stéphane Osmont, que, dadas su tremenda denuncia social y acritud, no ha conseguido aún una difusión acorde a su positiva intencionalidad social y ética, sí que viene obteniendo una excepcional divulgación a través del filme del genial Costa Gavras.
 
Stéphane Osmont y Constantin Costa Gavras
 
Constantin Costa Gavras, quién fue distinguido en el 2009 por la Orden de las Artes y las Letras de España, otorgada en Real Decreto por el Rey Juan Carlos, está considerado como el Gran Maestro del Cine Político y Social Europeo.
El hecho de haber nacido en Lutra-Iraias (Atenas, Grecia) en 1933, le ha posibilitado el conocimiento directo de la conformación de la Comunidad Económica Europea -de la que opina: “Hoy es sólo un gran supermercado especulador…”-.
Tras licenciarse en Literatura y Cinematografía en París, pronto desveló su inclinación por el cine de contenido político e ideológico y por el drama social, en cuyas claves ha realizado más de una veintena de filmes, entre los que destacan: Z, La confesión, Estado de sitio, Consejo de familia, Un pequeño apocalipsis, Amen…, y por último El Capital. Filmes merecedores de importantes premios y reconocimientos en Festivales Internacionales de Cine.
Realizador preocupado y comprometido con los valores humanos, sociales y éticos; y muy identificado con los problemas de la crisis y los sufrimientos de sus compatriotas griegos -y de todo el sur de Europa-, no es de extrañar, por tanto, que acometiera la realización del demoledor filme El Capital.

En la presentación de su filme en España, Costa Gavras denunció: “Los políticos están sometidos completamente a los mercados y a la economía. Son los economistas y el mundo financiero quienes dirigen hoy los países y, en concreto, la Unión Europea. Los políticos ya no tienen el poder, se han dejado dirigir interesadamente por los economistas…”
Y en su filme se muestran  o expresan situaciones y frases como: “Las corruptas democracias, con sus liberalismos y libertinajes, han legitimado las injustas desigualdades sociales, el lujo frente a la miseria, la explotación depredadora frente al sometimiento y el robo… El capital es el Robin Hood que roba a los pobres para dárselo a los ricos…”
En la novela de Osmont, como en el filme de Costa Gavras, el capital es el lobo feroz depredador, causante de la descomposición familiar, la pésima educación de los hijos, el paro, el libertinaje, la inmoralidad…
 
La famosa top model Liya Kebede, en el papel de la prostituta de lujo Nassim, ante Poseidón.
 
En El Capital -filme tremendamente realista, para cuya guionización de contenidos Costa Gavras declara haber efectuado multitud de indagaciones y verificaciones-, un banquero puede dar un millón de euros, a cambio de sus favores, a una prostituta de lujo; y negar un par de miles a un amigo empresario para un proyecto de interés social…
El filme del genial maestro Costa Gavras, resulta pletórico de simbolismos: el Banco Europeo Fénix -cuya denominación alude alegóricamente a la mitológica ave griega Fénix, que renace siempre de sus cenizas y es símbolo del éxito…-, tiene en la historia una profunda y controvertida significación…
En el filme de Costa Gavras, el coloso dios griego Poseidón -Neptuno, para los romanos-, “Señor Todopoderoso de la Tierra y los Océanos”, se asocia al Capital, dios actual que todo lo puede, e impera en la sociedad de hoy como “Poseidón de los Mercados”…
 
Gad Elmaleh, es el banquero Marc, "Poseidón del Banco Fénix", aplaudido por sus dueños.
 
Tras su detallista, elaborado, rico en ideas y contundente guión -escrito por Costa Gavras, Jean Claude Grumberg y Karim Boukercha, a partir de la citada novela de Stéphane Osmont-, destaca en el filme el papel interpretativo de su protagonista Gad Elmaleh.
Elmaleh, guionista y director, actor y humorista marroquí, ha sido distinguido como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. De corta pero vertiginosa carrera ascendente, cuya trayectoria reseñamos no hace mucho en esta página, con motivo de su interpretación en la comedia romántica La felicidad nunca viene sola, ha “bordado” en El Capital, su primer papel netamente dramático.
Del desenfadado comediante crápula del filme romántico, al enérgico crápula banquero de El Capital, hay un amplio y profuso repertorio de registros y claves interpretativas, que Elmaleh ha expresado y matizado a la perfección.
Desde las primeras escenas del filme, ya sentimos la pretendida repulsa hacia su personaje Marc de sicario banquero sin escrúpulos… “¡Sanguijuelas…!”, le profieren algunos espectadores críticos del filme…

La puesta en escena de la historia, en clave de trepidante suspense político, es muy dramática y espectacular. Apenas si nos deja tiempo para la requerida reflexión sobre las graves denuncias de sus contenidos, acerca de la crisis económica y de valores que ahora padecemos…

El Capital, no es un filme diversivo de refresco y palomitas; es un filme recomendable, muy serio y realista, aleccionador y para reflexionar… Que nos descorrerá numerosas “cortinas de humo”, con las que hoy los poderes fácticos, económicos y políticos, nos nublan la visión clara de la realidad, embaucan y depredan…

Francisco Montero.

miércoles, 21 de noviembre de 2012


Cine de Grandes Valores

SHUN LI Y EL POETA. La Pequeña Venecia

-Cartel Español-
 
Shun Li y El Poeta, sin lugar a dudas, es el filme de grandes valores humanos, más poético y bello que podamos disfrutar en años…
La historia discurre en la localidad de la Laguna de Venecia, Chioggia, declarada Ciudad del Arte Veneciano, importante pueblo pesquero del Mar Adriático, lugar de interés turístico y de afluencia de inmigración.
Hasta el pueblo, para servir como camarera de un bar, llega la joven Shun Li -Zhao Tao-, que, huyendo de la pobreza y buscando un futuro mejor para su hijo, ha caído en manos de las mafias chinas, las que la explotan como mano de obra sumisa y barata…
Pese a ser muy pobre, Shun Li, posee un rico sentido de la poesía oriental y, aunque se encuentre en occidente, en una cultura ajena, no olvida la rememoración de la Fiesta del Gran Poeta -Qu Yuan (339-278 a.C.)-, haciendo navegar una flor de loto encendida sobre las aguas… Lejos de su tierra y sus seres queridos, su anciano padre y su pequeño hijo, ella vive su soledad fortalecida por un espíritu de sacrificio y un halo poético natural… 
En el bar donde trabaja, Shun Li, conoce a otro inmigrante solitario, el pescador Bepi -Rade Serbedzija-, que pudiera ser su padre, a quien apodan “El Poeta”... Y entre ellos, nace una emotiva, pura y silenciosa, pero expresiva amistad…
 
Rade Serbedzija -Bepi- y Zhao Tao -Shun Li-
 

 

En La Pequeña Venecia -antetítulo que se la ha dado en España al filme, desvariando de lo humano, lo esencial-, se produce el encuentro de dos mundos personales muy diferentes, pero con pensamientos y sentimientos muy comunes… El sentido de la amistad, la solidaridad, la generosidad…, que son universales y no están atenidos ni a razas, ni lugares, ni culturas…
En su trasfondo, la historia, trata también sobre el encuentro de dos mundos, de oriente y occidente… De la llamada al entendimiento, en un planeta que, “hace aguas por todas partes” y, para las relaciones humanas y sociales, está siendo un tsunami…
Shun Li y El Poeta, es, sobre todo, un entrañable filme acerca de la importancia de la utopía y del idealismo, de la poesía y de los valores humanos, que -al margen de filosofías, doctrinas, ideologías…- son esenciales para la vida, universales, y los mismos en cualquier tiempo y lugar…

 
Andrea Segre, guionista y director el filme, en Chioggia.
 
El director del film, Andrea Segre, tras doctorarse en Comunicación Social, se dedica a realizar filmes documentales para la televisión y el cine. Preocupado por los movimientos sociales migratorios, en un mundo multicultural cada día más cambiante, presta particular atención a la xenofia y a las manipulaciones del miedo social, “el temor al otro”, que intentan imponer los integrismos y las doctrinas y políticas exclusionistas.
Con filmes documentales como: Dios era músico, Al sur de Lampedusa, Como un hombre en la tierra, Las cosas cambian, La sangre verde…, obtiene importantes y numerosos reconocimientos y premios en certámenes internaciones de cine.
Claves narrativas constantes en sus filmes son las de las interrelaciones entre el documental y la ficción, entre la veracidad y la imaginación, entre la realidad y la metáfora…
Y con citadas claves ha realizado su primer largometraje Shun Li y El Poeta, en el que han intervenido actores profesionales y no profesionales, y ha sido muy galardonado en más de una veintena de Certámenes y Festivales de Cine: Muestra Internacional del Arte de Italia -Premio Linterna Mágica-, Reikiavik y Londres -Premios Especiales del Jurado-, Sevilla -Premio a la Mejor Coproducción Europea-, Roma -Premio David de Donatello a la Mejor Actriz, Zhao Tao-…

 
Zhao Tao -Premio David de Donatello- y Andrea Segre.
 
Nacida en la provincia china de Shanxi, Zhao Tao, estudió danza clásica y fue profesora en la universidad de Taiyuan. Fue descubierta para el cine por el prestigioso realizador Jia Zhang-ke, para protagonizar el filme Plataforma -Premiado en el Festival Internacional de Cine de Venecia del 2000, desde el que saltaría a la fama-. Desde entonces, se convirtió en su musa y protagonizó bajo su dirección cinco filmes, muy premiados en los festivales de cine de mayor reconocimiento mundial.
Actriz de extraordinaria sensibilidad, muy versátil y expresiva, ha protagonizado una decena de filmes, entre los que destacan: El mundo, Naturaleza muerta, Danza de Dada, Recuerdo… Son características suyas en la interpretación de personajes: el humanitarismo, el intimismo, la delicadeza, la espiritualidad…; es decir, valores muy añorados hoy, por su ausencia en la realidad social materialista y deshumanizadora en que se vive…

En una diluviosa tarde otoñal de día festivo -tras una interminable cola en taquilla de casi una hora de duración-, en la sala más pequeña de los grandes multicines en los que se proyectaba Shun Li y El Poeta, hubo un sólo espectador…
En esta realidad social que, efectivamente, “hace aguas por todas partes”, nuestras instituciones educacionales y culturales, varadas en el materialismo economicista, se empecinan en no preocuparse ni por un paraguas de bolsillo, mínimo, para la anegadora lluvia…

Francisco Montero.

lunes, 12 de noviembre de 2012


Nuevo Cine Español de Valores

BUSCANDO A EIMISH

-Cartel anunciador-

     
“A mis Padres”…
Es la escueta, hermosa dedicatoria, con la que Ana Rodríguez, productora ejecutiva, guionista y directora de Buscando a Eimish, pone fin a su interesante y bello filme…
Esta dedicatoria final, que bien pudiera haber estado al principio del filme, y a muchos espectadores no avezados al flashbacks -a la narración cinematográfica y literaria que alternan el presente con el pasado, o lo que es igual hacen saltos atrás en el tiempo discursivo-, les hubiera precisado buena parte de la intencionalidad del filme…
Un filme que, en una sociedad como la actual, en la que la familia -célula básica de amor y convivencia-, se encuentra desestructurada y rota, aboga decididamente por ella, como cauce ideal de afectos, sentimientos positivos, felicidad…
La dedicatoria y el filme, vienen a ser clara y expresiva declaración de principios de la cineasta, acerca de la importancia personal y social de la familia…
 
Los personajes de Buscando a Eimish, aunque viajan en busca de reencuentros con personas que influyeron en su pasado, viajan, sobretodo, intimistamente, en la búsqueda de sí mismos… Es una búsqueda interior desesperada, por descubrirse personalmente, de cómo son en realidad, para afrontar su presente… Es la búsqueda clarificadora de la propia identidad personal, para enfrentarse con sinceridad, sin sofismas y sin tapujos, a la convivencia y al compromiso que requiere la familia…
Buscando a Eimish, trata, en definitiva, acerca de la ruptura con el egoísmo y la comodidad personal, para enfrentarse al compromiso, entrega y donación que requiere siempre la relación familiar -hecho escasamente aceptado en la sociedad hedonista y acomodaticia del momento…
 
Ana Rodríguez Rosell
 
Ana Rodríguez, guionista y directora novel de Buscando a Emimish, aunque este sea su primer largometraje fílmico, cuenta con un interesante historial en el documental y los filmes de corta duración, pero importantes ideas. Con Una mujer para Ibu, Nueve -los meses de la gestación-, ¡Espera, Fati!, La Musa, Quiero ser una gacela…; que tienen como temática las realidades contrapuestas de la mujer, en la sociedad desarrollada y en el tercer mundo, ha obtenido numerosos reconocimientos en festivales y certámenes.
Licenciada en Periodismo, impulsora de la productora cinematográfica Jana Films, y con una amplia experiencia en diversidad de tareas y oficios de supervivencia -ella suele decir que su principal universidad ha sido la vida-, en su obra demuestra tener un pensamiento profundo y universalista.
Como Nuevo Valor del Cine Español, ha sabido huir de los tópicos y estereotipos viciados del cine localista de nuestro país -la derecha y la izquierda, los dos bandos, las secuelas y consecuencias de sus antagonismos…-, para enfrentarse a otras realidades más generales, abiertas y universales, de cualquier tiempo y lugar, de otras formas de pensar, sentir y relacionarse, más acordes con el devenir multicultural de la actualidad…
 
Manuela Vellés -Eimish- y Óscar Jaenada -Lucas-
 
La forma de hacer cine de Ana Rodríguez, nos recuerda al gran cineasta, padre de la Nouvelle Vague francesa, Robert Bresson. Su cine de introversión, repara más en las trayectorias intimistas de sus personajes, que en las relaciones circunstanciales y extrovertidas de los mismos; indaga en sus pensamientos y sentimientos más personales e íntimos, manteniéndolos hasta el final de la historia en un halo enigmático y de suspense. Hasta el último momento, no entenderemos con claridad las motivaciones y preocupaciones de sus vivencias…
Buscando a Eimish, es un filme no muy explícito, pero lleno de sutilezas y sugerencias; requiere que el espectador se implique en la trama, e interprete hechos y situaciones que, aparentemente, se nos ofrecen un tanto confusas e irresueltas…
En esa nueva forma poética de hacer cine, ambos personajes protagonistas, transitan en su escasa comprometida juventud, en la confusión; sus viajes hacia otros lugares, no son una huida de sus circunstancias, sino una búsqueda de la claridad de sus sentimientos y pensamientos, de la luz…
- El nombre del protagonista, “Lucas”, significa luminoso, clarividente…-
En Buscando a Eimish, hay una mayor preocupación por la ética que por la estética, sin el menor atisbo de moralismo… Es la búsqueda de una nueva forma natural de pensar y sentir, para la sociedad multicultural que se avecina, sin los clichés propios de los pensamientos únicos, doctrinarios y dogmáticos, de las sociedades ancladas en el conservadurismo…
 
Emma Suárez, Jan Cornet, Manuela Vellés, Ana Rodríguez, Óscar Jaenada y Clara Wurnell, en Málaga, 2012.
 
El filme ha sido muy aplaudido en una decena de destacados festivales de cine, ha obtenido galardones a la Mejor Dirección Novel, al mejor actor -Óscar Jaenada-, y el Premio Signis -que concede para la Cultura de la Paz, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación-, en el pasado Festival de Málaga, 2012.
Signo de que es un buen filme, renovador y novedoso -que, reiteramos, se distancia de los tópicos y estereotipos, a los que el cine como espectáculo de masas y negocio, tiene acostumbrado al gran público-, es que está pasando por nuestras pantallas provincianas como una exhalación: pocas sesiones y con pocos espectadores.
Acaso la forma de narrar de Ana Rodríguez, introvertida y no muy explícita, pretendiendo que el espectador dé sus puntaditas a los hilos que parece dejar sueltos adrede, no sea muy del agrado del público mayoritario extravertido, superficial, irreflexivo…

Los cinéfilos, quienes amamos el cine como Arte, Lenguaje y Medio de Comunicación Social, aplaudimos a Buscando a Eimish y animamos a Ana como cineasta renovadora, luminosa...

Francisco Montero.

viernes, 26 de octubre de 2012

 

AMOR BAJO EL ESPINO BLANCO
 
-Cine de Valores, on line-
 
-Cartel anunciador-
      
En nuestro país, se da una regla de tres -espectador, cine y cultura-, inversa y casi infalible… A menor número de espectadores, cine de mayores valores humanos, sociales, culturales… A mayor número de espectadores, cine de menores valores… Es la regla de la incultura…
Es la consecuencia de la cultura “kitch”, o la incultura del mal gusto y la nada, que andan sembrando nuestros dirigentes; siembra vientos -o sea no siembres nada- y recogerás tempestades de carencias… A la cultura la oprimen hoy hasta la asfixia con la subida de impuestos, le han recortado hasta el nombre, o sea, es la nada, no hay cultura, ¡ni valores humanos, sociales, espirituales…!
Es esta la regla que se cumple con el magnífico filme oriental Amor bajo el espino blanco, que por sus escasas expectativas de rentabilidad comercial, no se ha estrenado en muchas de nuestras ciudades y muchos cinéfilos hemos tenido que recurrir a Internet, donde, afortunadamente, sí se encuentra, en versión original, subtitulada.
Tradicionalmente, casi todos los grandes valores espirituales de la humanidad, como “reyes magos”, llegaron a occidente desde oriente…

Y de oriente, aunque no florezca fecundamente en nuestra cultura, con cuentagotas, nos llegan aún una magnífica literatura y cine de valores humanos, sociales, culturales, espirituales…
Es el caso de la aclamada novela Amor bajo el espino blanco de Ai Mi y del bellísimo, sutil y poético filme homónimo -basado en ella-, del cineasta chino Zhang Yimou, que reseñamos…
 

Zhang Yimou
 
Con una veintena de filmes en su historial -entre los que destacan: Sorgo rojo, La semilla de crisantemo, Qiu Ju una mujer china, Ni uno menos, Amor bajo el espino blanco, Las 13 flores de Nanking…, con los que ha obtenido los más importantes premios y reconocimientos de los principales festivales del cine de occidente, Berlín, Cannes, Venecia, Valladolid…-, Zhang You es el más internacional de los cineastas chinos actuales.
Tras graduarse en la Academia de Cine de Pekín, se inició en el mundo de la imagen como fotógrafo y dibujante. Datos de interés en su biografía, que avalan las cuidadas, bellas y expresivas imágenes de sus filmes
En la década de los años 70, durante la Revolución Cultural China de Mao Tse-Tung -régimen con el que el cineasta fue muy crítico en sus filmes-, trabajó durante diez años en granjas comunales. El profundo conocimiento de ellas le valdría más tarde para tratar concienzudamente el minucioso contexto de la opresión social, en el que subyacen las temáticas de sus historias ambientadas en esos años.
En ellas presta especial atención al mundo de la mujer, quien vive de manera más acentuada y profunda, física y espiritualmente las consecuencias del sometimiento y el sojuzgamiento del régimen. En sus filmes, épica, conciencia y testigos de lo cotidiano, es la mujer quien tiene el protagonismo central…
En Amor bajo el espino blanco, el personaje de la adolescente Jing -sutilmente interpretado por la jovencísima Zhou Dongyu-, refrenda citado protagonismo.
 
 
Jing -Zhou Dongyu- y Sun -Shawn Dou-
 
En el 2011, en la 56 Edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid -en otros tiempos Festival de Cine de Valores Humanos-, Zhou Dongyu, obtuvo el premio de Mejor Actriz Revelación por su interpretación -pletórica de matices, sutilidad y delicadeza-, del personaje Jing en el filme.
En el momento de su filmación, ni Zhou Dongyu, ni Shawn Dou, eran actores, ambos eran estudiantes. Es mérito del realizador Zhang Yimou -quien tiene fama de descubridor de talentos-, el haber revelado a ambos para el mundo del cine.
Por vivir en la misma edad de sus personajes, en la adolescencia y juventud, tan propias del idealismo y el romanticismo, las interpretaciones de ambos, resultan muy emotivas, sensibles, realistas, verídicas… Y matizan con extraordinaria expresividad la poesía y el humanismo que le son propios al cineasta Zhang Yimou.
 
 
Director y Protagonistas, Premios de Cine en China.
 
Amor bajo el espino blanco, es una hermosa fábula romántica sobre el despertar de la inocencia, el enamoramiento, el descubrimiento de las condiciones de vida en la pobreza, de la dureza de los trabajos más rudos, el sufrimiento en los sometimientos y las represiones de los regimenes políticos, el enfrentamiento a la enfermedad, a la muerte, al dolor, a la resignación…
En China, el espino blanco, es símbolo del dolor y de la resistencia…
En Rusia, es muy conocida una poética y sugerente canción titulada El Espino Blanco, e inspirada en ella se ha compuesto la delicada y deliciosa música del filme.
La novela de Ai Mi -autora que reside en Estados Unidos-, también se encuentra en e-book en Internet y ha superado ya la venta de tres millones de ejemplares. La obra literaria es más crítica con el régimen maoísta, que el filme.
Zhang Yimou, ha centrado más su atención sobre la psicología y las vivencias personales, familiares y sociales de los personajes, creando un filme muy poético y sugestivo… Su obra trasciende el contexto social del régimen político de su momento, para reparar en los aspectos intimistas y universales del amor y los sentimientos más puros…
Como cada una de las secuencias del filme, bellísima la escena ante la madre -evocadora parábola del amor servicial-, en la que Sun lava y cura a la frágil Jing sus pies llagados por la dureza del trabajo…

La película en dvd, aparecerá para diciembre próximo, no deje de verla…

Francisco Montero.

miércoles, 26 de septiembre de 2012

 
A ROMA CON AMOR

-Cartel anunciador-
      
El autor del filme A Roma con amor, Woddy Allen -pseudónimo artístico de Allan Stewart Königsberg-, es, seguramente, el cineasta más polifacético del panorama cinematográfico actual: escritor, dramaturgo, guionista, director, actor, humorista, músico…
Tras Charles Chaplin, Charlot, seguramente sea también el cómico más carismático, popular y conocido que, hasta ahora, ha tenido la historia del cine. Sería harto prolijo intentar hacer aquí una sencilla semblanza de su vida y su obra -muy conocidas-, cuando miles de estudios y libros han tratado ampliamente de ellas; por cierto, muy controvertidas, complejas, abiertas a multiplicidad de interpretaciones, opiniones...
Su obra como cineasta, escritor, músico…, es muy conocida y admirada en Europa, máxime en España, Francia e Italia; países en los que se han exhibido la mayoría de sus filmes, habiendo actuado en muchas de sus ciudades como Concertista de Clarinete, con su orquesta The New Orleans Jazz Band, a la que dedica buena parte de su tiempo.
De hecho, dada referida admiración, a citados países ha dedicado sus tres últimos filmes: Vicky Cristina Barcelona -por el que nuestra actriz Penélope Cruz obtuvo su primer Oscar-, Midnight in París y A Roma con amor, que reseñamos.

En el año 2002, En España, se le concedió el Premio Príncipe de Asturias, en reconocimiento a su obra, y desde entonces tiene una significativa estatua de homenaje en Oviedo (Asturias)…
 
Woody Allen y familia, ante su estatua en Asturias (España)
 
De la irradiación cultural de referidos países hacia el exterior, Woody Allen ha extraído elementos prototípicos y populares, y sobre ellos ha construido los humorísticos guiones de sus filmes…
Para Italia, el país de la “Divina Comedia”, basándose en el amor, Woody Allen, ha creado una comedia que a muchos cinéfilos -hemos cotejado- les parece divina… Principalmente, son tres historias de amor, cuyas parejas, al igual que Dante, viven en ese sentimiento su infierno, su purgatorio y su paraíso…

Una pareja es la formada por Jerry -Woody Allen- y Phyllis, su esposa, psiquiatra -Judy Davis-; entre ellos más que el amor impera el desamor y los persistentes reproches de la psiquiatra a su marido y paciente… -Buena comicidad la de esta pareja que, autobiográficamente, alude al consabido eterno desposorio de Allen, en su vida real, con el psicoanálisis…-
Phyllis -Judy Davis- y Jerry -Woody Allen-

Otra pareja es la formada por Jack -Jesse Eisemberg- y Sally -Greta Gerwig, en cuyo apaciguado romance se interfiere la impetuosa Mónica -Ellen Page-, aspirante a actriz y que vive en un mundo irreal, como es el del teatro, la imaginación y la fantasía…
A pesar del repentino enamoramiento entre Jack y Mónica, la inestabilidad emocional de ella, no afectará demasiado a la segura y confiada Sally, ni a la estable relación con su pareja…
Su fugaz romance sólo será el de las típicas nubes viajeras, exaltadoras sentimentales de los turistas en Roma…
 
Mónica -Ellen Page- y Jack -Jesse Eisenberg-
                    
Las tres historias, que se narran alternadamente, son coincidentes en ser protagonizadas por turistas visitantes que llegan a Roma con una ensoñación preconcebida de su estancia en la ciudad… Pero las vivencias realistas en ella, desmitificarán sus ensoñaciones al verse envueltos en situaciones ridículas y radicalmente contrarias a lo que ilusionaban… Antonio el joven recién casado, sin esperársela, se verá envuelto en una complicada relación con Anna -Penélope Cruz-, una prostituta de lujo que le inicia en la infidelidad… Su pareja, la ingenua Milly, caerá en las seductoras redes de un “latin lover” y un “chorizo” -un actor famoso, y un delincuente de poca monta, que acabará con su virginidad-…
El filme roza la astracanada de situaciones próximas a la “dolce vita italiana”, tan satirizada por Federico Fellini, a quien Allen parece querer rendirle en ella, homenaje…
 
Antonio -Alessandro Tiberi- y Milly -Alessandra Mastronardi-
 
Para una mejor identificación de los espectadores con la historia del filme, Allen, incluye en su reparto a actores paisanos conocidos. Es el caso de los italianos Roberto Benigni, Antonio Albanese, Ornella Muti, Alessandro Tiberi y Alessandra Mastronardi, o de la latina Penélope Cruz.

El genial cómico Roberto Benigni, en el papel de Leopoldo -hombre insignificante y hogareño, prototipo de la clase media italiana…-, sin esperarlo, de la noche a la mañana y por la fuerza mediática y explotadora de la publicidad, se verá convertido en un superman popularísimo…
En su estrafalario personaje, se encarna la antítesis de la ética imperante del consumismo televisivo y publicitario, y una velada crítica a la sociedad amoral, a la que poco importan los valores humanos y que lo mismo encumbra que destruye a la persona…
El interesante personaje Leopoldo, viene a ser la síntesis del desamor, el desengaño y el abandono social de la persona, cuando ya no interesa para su explotación mediática consumista…
Y ello, en una Roma “desconchada”, no monumental, en la ciudad eterna del amor, y capital del amor eterno
 
Roberto Benigni, en el papel de Leopoldo
 
Aunque Woody Allen no suele ser moralizante ni aleccionador, de sus cómicos filmes -como ocurre con los de Chaplin, Charlot-, siempre se desprenden enseñanzas y exaltaciones de valores humanos.
En A Roma con amor, Allen parece querernos decir, a través de sus sibilinos planteamientos cómicos que, de determinados amores, interesados, pasionales, sentimentales y efervescentes, píos…, como el gato del agua, hay que huir…

La música, subrayando las situaciones del filme es una delicia. Nos rememora temas populares y clásicos italianos: desde el tema insignia de Domenico Modugno, Volare -el filme se inicia con un vuelo de la primera pareja a Roma y termina con su interpretación por un banda de música popular-; hasta Pagliacci, Payasos, ópera italiana de la comedia de arte, del compositor Ruggero Leoncavallo, que tantos tenores de todo el mundo han interpretado…
Con el tema de Payasos, interpretada por un tenor bajo la ducha -cómicamente integrada en la representación teatral de la célebre opera-, Woody Allen lleva el humor hasta el paroxismo… Con este tema, el autor parece reír de sí mismo y de su descabellado ingenio, a la par que reitera su homenaje a Fellini, a La Strada, a Los Clowns, a todos los “Payasos” del mundo…
A Roma con amor, una cómica delicia…

Francisco Montero.



martes, 18 de septiembre de 2012

 
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES


-Cartel anunciador-
      
En España, el Cine de Animación siempre contó con creativos geniales… Acaso por ser un país extraordinariamente pintoresco y de una excepcional riqueza iconográfica, ha infundido a sus artistas -pintores, dibujantes, animadores…-, una creatividad excepcional…

Es conocida la historia -mito o verdad- de que el gran cineasta de los Dibujos Animados, Walt Disney, nació en Mojácar (Almería); hijo de madre soltera que, dada su precaria situación, emigró a América y dio en adopción a su hijo al matrimonio de Elías Disney y Flora Call… Hasta no hace mucho, en el pueblo almeriense, existían testimonios personales de que, efectivamente, la historia era verídica…
 
España, lideró durante décadas el panorama internacional del Cine de Animación, de la buena mano creativa de: Los Hermanos Moro -Cantinflas, Marcelino, Pan y Vino, La Familia Telerín…-, Francisco Macián -Historietísta, Creador del Tecnofantasy, El mago de los sueños…-, Cruz Delgado -Mágica aventura, Don Quijote de la Mancha, Los Viajes de Gulliver…, José Ramón Sánchez -El gritoperio, Pablito, El desván de la fantasía…-
Hoy, el cineasta cordobés Antonio Zurera, con un relevante historial de realizaciones, al frente de la Productora de Dibujos Animados Milímetros y del Festival de Cine de Animación de Córdoba Animacor, junto a otras importantes productoras, prosiguen situando a España destacadamente en el panorama internacional.
En citado contexto, el filme Las aventuras de Tadeo Jones, apenas recién estrenado, en España y diversos países, está marcando un exitoso hito de taquilla y popularidad….

Director y Actores de voces: Enrique Gato, Michelle Jenner, José Mota y Miguel Angel Jenner
 
Es casi un prodigio en España que, Enrique Gato, director del filme -quien ya con su corto originario Tadeo Jones, producido por Fiesta PC en el 2004, obtuvo más de cincuenta Premios y Reconocimientos, nacionales e internacionales-, haya conseguido reunir la financiación requerida para el filme. A ella han contribuido: El Toro Pictures, Ikiru Films, Lightbox Entertainnent, Telecinco Cinema, Telefónica Producciones y Media Networks; empresas del mundo del cine, la televisión, prensa, publicidad…, con lo que su buena divulgación publicitaria, está siendo la base de su éxito. En él han trabajado más de trescientas personas, durante cuatro años, desarrollando 14.500.000 ficheros informáticos… ¡Impresionante…!

Resultado de ese enorme trabajo, Las aventuras de Tadeo Jones, es un filme de “Animación” excelente, al que se le auguran muchos logros y reconocimientos… No obstante, al igual que la mayoría de los filmes de animación europeos, adolece de un notable guión…

Tadeo y Sara, Personajes protagonistas
 
Su historia no es original, es una parodia de las famosas Aventuras de Indiana Jones; personaje de imagen real, de insuperable éxito popular, cuya saga fue llevada al cine y a la televisión por los colosos cineastas George Lucas y Steven Spielberg, y protagonizada por Harrison Ford. Los filmes y series televisivas de citados cineastas, están considerados entre los de mayor popularidad y rentabilidad comercial de la historia del cine y la televisión. No es de extrañar, por tanto, que su temática se haya tratado nuevamente por el cine de animación…

Han sido, tradicionalmente, claves esenciales y definitorias del Cine de Animación: la Sublimación imaginativa, la Idealización de las historias tratadas y la Creación mágica y fantasiosa de escenarios, paisajes y situaciones que en la realidad no pueden darse…
El filme Las aventuras de Tadeo Jones, logra citados planteamientos por sus dibujantes animadores, pero falla demasiado en su guión….
La narración se adereza en demasiadas situaciones con expresiones vulgares y con escaso sentido humorístico en las que aparecen las ordinarias palabras de la sociedad de consumo: Coca Cola, Seur, Visa, Burger… El globo en el que vuelan los protagonistas hacia la ciudad perdida de Machu Pichu se llama “Burger” y tiene forma de hamburguesa gigante….

El globo Burger...
 
La historia -a excepción del pobretón ensoñador albañil, Tadeo, con aspiraciones de arqueólogo-, resulta escasamente idealizada, y con superabundancia de situaciones de violencia… Los monstruos y los medio robots y medio “irons mans” -acaso emuladores de los profusos diabólicos personajes y robots de los dibujos animados orientales, pretendiendo que el filme tenga también acogida en esos países-, son matones que con su incesante violencia se imponen sobre cualquier atisbo de idealismo, poesía, actitudes ejemplarizantes…, que pudieran enriquecer el filme, dirigido principalmente a menores…
Lástima que, sobre la demostrada excepcional creatividad de sus animadores -paisajes, escenarios, situaciones…- , prevalezcan las escenas de violencia y poco extraordinarias, no muy propias del buen cine de animación…
No obstante, algunas de las tratadas, son bellísimas, deliciosas…
 
La ciudad perdida de Machu Pichu
 
Hoy que la temática de los grandes cuentos de la literatura universal -plena de idealismos, valores, enseñanzas…, y que dio base a los guiones de los grandes filmes de animación-, se encuentra agotada y fuera de época, urgen buenos guionistas para el cine de animación y para el cine en general. Ya no vale el eslogan que apostillaba que: “Los europeos llevan el cine en la cabeza, los americanos en la sangre…”
Nos sobra cine zafio de persecuciones, pistolas y puñetazos, y nos falta cine inteligente con espíritu, con alma, con corazón…
Qué rotundo filme hubiese sido Las aventuras de Tadeo Jones, con un guión más original, menos saturado de ideas ordinarias y en alguna ocasión hasta horteras, comerciales… -que todo hay que decirlo: provocador de la hilaridad del espectador adulto, corriente, de refresco y palomitas…-

De todas formas, Las aventuras de Tadeo Jones, en la mayoría de sus secuencias, escenas y planos, es un filme agradable de ver. ¡Enhorabuena a sus dibujantes y animadores…!

Francisco Montero.

jueves, 16 de agosto de 2012

CONTRA LA OSCURIDAD

-Carátula del DVD. Don Quijote, de Honoré Daumier-

Con la muerte de una fecunda simiente, se inicia un nuevo ciclo de vida: la germinación, la planta, copiosos frutos…

Tras la reciente muerte del gran filósofo francés Roger Garaudy -acaecida el pasado día 13 de junio, en Paris-, Salma Al-Farouki -directora palestina de la Casa Andalusí en Córdoba, España, quien se enamorara apasionadamente del idealismo de la Filosofía Universal de Garaudy, y le acompañara en los momentos más fecundos de su obra sobre el Diálogo de Civilizaciones y Culturas-, me envía para su reseña en los medios de comunicación, el filme biográfico que en su día le realizara una prestigiosa televisión francesa, para la serie Trayectorias del Siglo XX.

El poético título de A contre nuit, que enraíza sus antecedentes en el libro de poemas homónimo del filósofo, recuerdo me confió, personalmente, que su filosofía y poesía bien pudieran considerarse, identificadas espiritualmente con La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, como “Luz en la noche, luces contra la oscuridad…”; por lo que los títulos del libro y el filme, necesariamente, pueden traducirse “Contra la oscuridad”… -significado éste que tuvo siempre el perseverante sentido y fin último de su vida, su filosofía, su obra…-


Libro muy significativo de la vida y obra de Garaudy

Tuve la inmensa fortuna de trabajar con el gran humanista, filósofo, poeta…, entre otros cometidos: en el proyecto de La Historia del Libro en Al-Andalus y en la actualización de su multivisión Epopeya de la Cultura Universal. En ella, en los últimos años del siglo XX, difundía su idealismo, su pensamiento y sus inquietudes acerca del Dialogo de Civilizaciones, Culturas y Religiones, en su Fundación de las Tres Culturas que, como Puente entre Oriente y Occidente, él estableció en la sempiterna “Ciudad del Diálogo” -y que antaño fuera histórica Capital de Al-Andalus-, Córdoba…

Aunque ya conocía buena parte de su prolífica obra, y que muchos de sus libros me influenciaron profundamente -La alternativa, Palabra de hombre, El proyecto esperanza, Por un diálogo de civilizaciones, Mi vuelta al siglo en solitario…-, textos enriquecedores que tuve durante mucho tiempo como libros de cabecera; infinitamente más enriquecedora fue la relación personal con el Maestro en Humanidad, humilde, sencillo e infatigable trabajador del diálogo y el entendimiento, a través de la filosofía, la ideología, la poesía, la espiritualidad…, a quien nunca le tembló ni la voz ni el pulso en sus enseñanzas, a la hora de denunciar los males del planeta: las corrupciones, las injusticias, las guerras, las violencias, las inhumanidades, la pobreza, el hambre, la miseria…

Roger Garaudy

El filme A contre nuit, semblanza de Roger Garaudy para citada serie de Trayectorias del Siglo XX, es un documento imprescindible de conocer por todo aquel que mínimamente se interese por el autor y por el Humanismo Contemporáneo.
Sus enseñanzas y denuncias, contenidas en el filme documental, acerca de los males de ese último siglo -que vienen condenando al planeta a la deshumanización, a la desnaturalización, al desastre…-, son bienintencionadas premoniciones que provocan una seria y profunda reflexión acerca de nuestro destino personal y social y del sentido último de nuestra existencia.
En el documental, se plasman hechos y situaciones cruciales de la sociedad de su tiempo y de la vida de Garaudy: sus afinidades culturales y humanistas, sus disertaciones sobre la función social del arte universal y los grandes artistas, sus relaciones con grandes personajes coetáneos -Pablo Picasso, Helder Cámara, Yehudi Menuhin…-, sus disensiones políticas, ideológicas y doctrinales, sus denuncias de los males de los integrismos -del catolicismo, del islamismo, del judaísmo…-
En definitiva, una acertada síntesis esencial de su vida y su obra…

Roger Garaudy y Yehudi Menuhin, en Córdoba

Colaborador esforzado y muy comprometido con la inconclusa gran obra de la Creación, a la que Dios, a todos, libremente llama, Garaudy -tras filmarle una entrevista para un programa europeo de televisión, en su casa andalusí, en el corazón de la judería cordobesa-, me confesó, con la sencillez y claridad que le caracterizaban: “Mi vida, al igual que la de Don Quijote, ha consistido en una sucesión de idealistas y muy diversas aventuras…, de ninguna de ellas me arrepiento porque, el “desfacer entuertos” por un mundo mejor, ha sido y estado siempre en la punta de mi lanza… Para que todas las familias humanas se relacionen, según las enseñanzas y bienaventuranzas del profeta de Nazaret, he vivido en el seno de algunas de ellas para conocerlas a fondo y poder buscar mejor su diálogo, su entendimiento, su convivencia… Otro mundo mejor es posible…”

Claro es que, en la gran obra de la Creación -y máxime en las colaboraciones de los grandes personajes-, como “nunca llueve a gusto de todos” y “el mundo está hecho de luces y de sombras”, Garaudy siempre tuvo sus defensores y sus detractores. Sus defensores -al igual que todo el que persigue la concordia- siempre estuvieron del lado de la luz; sus detractores -acaso maquiavélicos amantes de la discordia-, sibilinamente, se decidieron por las sombras

A poco de su fallecimiento, las amplias redes de Internet -al igual que en la literatura universal lo fueran las obras de Maimónides, de Ibn Arabi, de San Juan de la Cruz…-, son fértiles praderas en las que la fecunda semilla del gran humanista, germina y crece, crece, crece… Ni el filósofo, ni el poeta, falleció, su obra trasciende…

El documental A contre nuit, resume, con esencial contundencia, lo que fue la vida y la obra de Garaudy, con aciertos y desaciertos, luchar Contra la oscuridad

De mi colaboración, vivencias y lecciones aprendidas del Maestro, una luminosa e inolvidable semblanza me quedó muy clara: “El idealista Garaudy tuvo siempre a Don Quijote en el pensamiento y a Jesús de Nazaret en el corazón…”

Francisco Montero.


lunes, 6 de agosto de 2012

LA FELICIDAD NUNCA VIENE SOLA
-Canto al cine y a la comedia romántica-

-Cartel español-
    
Cuando un gran póster de la mítica y romántica película Casablanca, preside la cabecera de cama de un dormitorio de cine, bien puede significar que el cine aún sigue siendo una “fábrica de sueños”, un lenguaje onírico, el arte de la ensoñación…
Cuando decenas de carteles inolvidables de la Historia del Cine -Cantando bajo la lluvia, West side story, Hair…- forman parte del decorado de un filme, pueden significar tanta admiración, tanto amor, tanta devoción… ¡Un canto al cine…!
Cuando en diversas escenas de un filme se rememoran y se rinden constantes homenajes a momentos mágicos creados y plasmados para las pantallas de todos los tiempos por maestros y geniales precursores y cineastas -Crowe, Meliès, Chaplin, Capra, Stevenson, Allen…-, ese filme, sin lugar a dudas, denota bastante conocimiento, identificación y sensibilidad con el Séptimo Arte, o Arte de Bellas Artes…

Pues bien, este es el caso de la bella comedia romántica La felicidad nunca viene sola, que recogiendo la rica herencia de la prolífica Comedia Romántica Cinematográfica, viene a renovar, a su vez, el Cine Romántico Europeo…

Sophie Marceau, Charlotte, y Gad Elmaleh, Sacha, en una escena del filme.

El filme La felicidad nunca viene sola, dirigido por el cineasta francés James Huth -cuyo guión escribió con la colaboración habitual de su esposa Sonja Shillito-, no sólo viene a renovar con acierto el exitoso género cinematográfico de la Comedia Romántica, sino que renueva también muchas claves narrativas del tradicional Cine Musical, últimamente poco tratado.

La felicidad nunca viene sola, es una comedia de situaciones -en la que el elemento más importante es el guión y la historia que narra-, y que por su excelente puesta en imágenes e interpretación destaca también como comedia de actores -que centra su atención en sus protagonistas-; en este caso en Sophie Marceau, Charlotte, y en Gad Elmaleh, Sacha.

James Huth, polifacético cineasta -guionista, director, productor…-, no tiene una amplia trayectoria creativa -en su breve filmografía destacan los filmes: Serial lover, Brice de Nice, Lucky Lucke…, poco conocidos fuera de Francia-; pero con La felicidad nunca viene sola, dados los valores del filme, ha adquirido una popularidad internacional insólita.

Sin duda, a esa popularidad ha contribuido sobremanera, la colaboración en el guión y en el rodaje, de su esposa y cineasta Sonja Shillito, muy identificada con la psicología de la mujer y cuya sensibilidad queda patente en la creación del personaje femenino Charlotte, núcleo esencial de la narración en torno al que se desarrolla toda la historia.

Sonja Shillito y James Huth, autores del filme.

La felicidad nunca viene sola, cuenta con una renovada trama de cine musical -en su desarrollo dramático ya no aparecen la música y la danza como elementos claves de énfasis y espectáculo para subrayar la narración, sino que sustentan la realidad y las vivencias de los personajes-; Sacha es músico profesional, se dedica a la composición y a la interpretación, y sólo baila improvisadamente con Charlotte, o con sus amigos, momentos de romanticismo o euforia, sin coreografía especial y sin vestuario espectacular. No obstante, el filme sí rinde homenaje, reiteramos, a grandes musicales de la historia del cine y de Broadway como: Los 5000 dedos del doctor T, Mary Poppins, Jesucristo Superstar…

Su historia, no muy original pero sí propicia para la comicidad y el romanticismo, nos cuenta cómo Charlotte, divorciada por dos veces y con tres hijos -y que por ellos no ha roto aún del todo con sus anteriores maridos-, conoce al artista, crápula y libertino, Sacha, saltando entre ellos la apasionada chispa del enamoramiento…
Sus mundos son extremadamente diferentes y opuestos, pero, ya se sabe, contra el enamoramiento no hay quien pueda… Charlotte que ama la seguridad y la estabilidad, se rinde a la inestabilidad y la inseguridad del artista… Sacha, que odia a los niños, los compromisos y la familia, se resigna a convertirse en padrazo…
Ambos, sin desearlo, se ven sobrecogidos, atrapados, por azarosas y controvertidas, hilarantes y románticas situaciones…
Ambos aceptan que la felicidad nunca viene sola, sino inmersa en complicados mundos y complejas circunstancias… Claro que si esas circunstancias y esos mundos se aceptan y sobrellevan con poesía, humor y amor…, todo puede ser posible…

Plano y contraplano de los protagonistas

En el universo del cine desde los catorce años, en los que se inicia como intérprete, con más de treinta filmes protagonizados -entre los que destacan: Felices Pascuas, Mis noches son más bellas que mis días, Braveheart, Ana Karenina, El sueño de una noche de verano, El mundo nunca es suficiente, Las mujeres de la sombra…-, y más recientemente con cinco filmes como guionista o directora -Háblame de amor, El misterio de Deauville, Al otro lado de la cama…-, Sophie Marceau, ha obtenido numerosos reconocimientos y premios en importantes festivales, estando considerada como “gran estrella” del cine europeo.
Gad Elmaleh, coprotagonista del filme, actor y humorista marroquí -nacido, precisamente en Casablanca-, con una docena de filmes en su historial -El juego de los idiotas, Coco, Medianoche en Paris…-, viene ascendiendo vertiginosamente como actor, guionista y director, habiendo sido distinguido como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.
A ellos se debe el éxito de La felicidad nunca viene sola como comedia de actor.

Ante un gran cartel de Hair -opera musical vanguardista, que cantó en la década de los sesenta la cultura y filosofía hippie sobre la naturaleza, la libertad, el amor…-, Charlotte se despoja de su albornoz y se ofrece a Sacha, éste, perplejo, exclama “Dios Existe…”; el sublime piropo y la ingeniosa situación, que no son sólo un canto a la belleza física del personaje -Sophie, anda ya bien entradita en la madurez-, sino a la ofrenda, al enamoramiento, al amor…; es una muestra de las innumerables, deliciosas y exquisitas situaciones que se suceden a lo largo del filme -bellísimas alegorías como: la magia de El viaje a la luna, de Meliès; la florista ciega que sólo ve con los ojos del corazón de Luces de la ciudad, de Chaplin; el simbólico vuelo sobre las nubes de Casablanca, de Michael Curtiz; el cómico romance bajo el puente de Manhattan, de Woody Allen…-
En definitiva, ingeniosa comedia de situaciones, hermoso canto a la belleza, al amor, al romanticismo…

Francisco Montero.

martes, 24 de julio de 2012

SIEMPRE FELIZ

-Cartel original y cartel español-
   
Las parejas prematrimoniales, matrimoniales, familiares…, siempre tuvieron sus problemas propios: de comunicación, sentimentales, sexuales…; insinceridades, ocultaciones, desequilibrios afectivos, falta de armonía y correspondencia, engaños, infidelidades… Unas veces leves y otras graves… Ayer, con frecuencia, se sobrellevaban o se superaban; hoy, resultan imposibles de sobrellevar, de superar… Resultados: las parejas y las familias deshechas, rotas, hechas añicos…

Pues bien, esta es la sugestiva temática que, con irregulares fortuna y logros, trata el filme Siempre feliz -acaso incoherentemente titulado en español, dado lo equívoco de su doblaje a nuestro idioma y dada la siempre inalcanzable felicidad en cualquier sociedad-.

La trama original noruega, narrada en clave de comedia dramática, en nuestro país, por obra y gracia de su equívoco doblaje al español, como bien rezan sus carteles, se travestía a serio melodrama… Lo que en los países fríos del norte de Europa pudiera interpretarse como fino humor nórdico, en el nuestro latino, por vías de la manga ancha de sus dobladores pasa a ser reivindicativo feminismo de liberación…

Feminista o no, el filme Siempre feliz, cuenta con una atrayente historia -acaso con demasiados tópicos- de la guionista nórdica Ragnhild Tronvoll; su productora femenina es Synnove Horsdal; es el primer largometraje de la joven realizadora noruega Anne Sewitsky; su fotografía es de la cineasta Anna Myking; sus protagonistas principales son las actrices Agnes Kittelsen y Maibritt Saerens… Siendo en ella, los protagonistas masculinos, meros comparsas de sus sufridas y decepcionadas parejas: un engañoso bisexual, controvertido marido, que sale del armario; y un heroico y liberador tenorio al que lo mismo dan ocho que ochenta…

Anne Sewitsky, Agnes Kittelsen, Ragnhild Tronvoll y Maibritt Saerens, en la presentación del filme.

Interpretaciones irónicas o humorísticas aparte -que todo es posible en Sevilla, en cuyo Festival Internacional de Cine, el filme obtuvo el máximo galardón del Giraldillo de Oro, 2011-; salvando abismales distancias, Siempre feliz, se adentra en el mundo de las confidencias matrimoniales y familiares, muy propios del cine nórdico y del gran Ingmar Bergman -Como en un espejo, Gritos y susurros, Secretos de un matrimonio…-. La realizadora Anne Sewitsky, quien denota admirar y conocer la obra del genial maestro, sin embargo, en su filme no repara demasiado en los complejos entresijos de la psicología humana ni en la caracterización profunda de sus personajes.
Aunque incurre en el sutil e interesante, pero movedizo terreno, de desmaquillar, quitar la máscara a las falaces y ficticias relaciones en las que se mueven las parejas y las familias de hoy, Siempre feliz, se queda en la mera apariencia, a flor de piel…
Una lástima, porque el empeño y la sensibilidad notablemente puestos en imágenes por su coral autoría femenina, dada su temática de interés social y general, hubiesen redundado en un filme muy digno de admirar.
De todas formas, Anne Sewitsky, también galardonada por Siempre feliz en el Festival Internacional de Cine de Sundance -llamado a promocionar desde los Estados Unidos, a los jóvenes cineastas creadores-, ha puesto de manifiesto con su filme un excepcional talento.

Agnes Kittelsen, en el papel de Kaja

En una pequeña región del sur de Noruega, se han hecho muy populares las comunidades Happy Christians, o sea, Comunidades de Cristianos Felices que ríen y plantan buena cara a todo: a la salud y a la enfermedad, al bienestar y al malestar, a la alegría y a la tristeza…. La suya es una filosofía de vida, inspirada en los valores cristianos que hacen prevalecer por encima de todo...

En ese lugar, pasaba algunas de sus vacaciones la directora de Siempre feliz, Anne Sewitsky, como ha dado a conocer en ruedas de prensa de la presentación de su filme. Siendo sin duda la forma de vida en esas comunidades la que ha inspirado la temática del filme que se reseña.

Y son las claves de esa forma de vida, las de la caracterización que se ha confiado a la joven actriz noruega Agnes Kittelsen, en su papel de Kaja, ama de casa que, sabiéndose desdichada en la deprimente realidad que le rodea, adopta una actitud optimista, alegre, esperanzadora…, en sus vivencias personales y familiares.

No obstante la buena idea original de la historia, basada en las experiencias reales de referidas comunidades Happy Chistians, en el tratamiento que tiene en el filme se subvierte demasiado equívocamente, en pautas de conductas que poco o nada tienen que ver con lo esencial de los valores cristianos, ni con la filosofía del cristianismo.

El controvertido tratamiento de algunos de los temas contenidos en el filme -acaso debido a la juventud e inmadurez de la realizadora-, le han supuesto algunos reparos por parte de la crítica especializada.

Familias protagonistas de Siempre feliz

Dice la sinopsis de la web oficial de Siempre feliz: “cuando la pareja perfecta se muda a la casa de al lado…”
¡Pues muy mal!, nada de perfección…: Elizabeth, la esposa de al lado, es una abogada muy liberada que consume droga, le fue infiel a su marido Sigve, y como no puede tener hijos han adoptado a un niño etíope… Su marido en nuestros lares no invernales y muy cálidos, es un contradictorio “tenorio y viva la virgen”…
Eirik, el marido de Kaja: es un falso “cazador casado” que no ama a su esposa y por morro de las circunstancias “sale de su secreto armario”, no se sabe si hetero u homosexual, aunque tiene un hijo natural con su esposa… Kaja es la esposa y ama de casa infortunada pero que sonríe “siempre feliz”, ella se libera sexualmente de sus represiones con el simpático tenorio, y se realiza en plenitud logrando ser la solista del coro navideño de su comunidad religiosa… ¡Ooohhh...!
Si patético resulta el retozar en la nieve desnudos del vecino y la vecina, tras su “liberación sexual”, más patético aún resulta el cartel publicitario español que plasma la infidelidad de ambos vecinos, arguyéndose en su falaz publicidad el cuento chino de “la familia lo más importante del mundo”…

Anne Sewitsky

¡Estos jóvenes cineastas…! Muy buen oficio, pero dudoso juicio… ¡Animo Anne para la próxima… Decántate mejor por el drama o por el humor…!
Reiteramos, aguda trama de comedia, pero sal demasiado gorda para el melodrama al que se ha travestido en la versión española.
En cartel, en nuestra ciudad, sólo un par de días y medio…

Francisco Montero.

jueves, 12 de julio de 2012

LA DELICADEZA

-Cartel español-

Vivimos una sociedad y un mundo escandalosamente sofisticados. Ni nada ni nadie, salvo excepciones, son lo que aparentan ser: ni las ideologías, ni los políticos…; ni las religiones, ni las iglesias…; ni las sociedades, ni las personas…
Indudablemente, la crisis actual tiene mucho que ver con la falta de los valores esenciales de la verdad, la bondad, la belleza
El prototípico personaje “Don Juan”, falso, prepotente, burlador, libertino, sin escrúpulos y sin ningún respeto a los valores humanos y sociales -tantas veces llevado a la literatura y el arte, por grandes autores como Molière, Mozart, Lord Byron, Zorrilla…-, se ha apoderado del pensamiento social occidental y ha contribuido sobremanera al denigrante mundo que tenemos…
Entre la ciudadanía de cualquiera de nuestras desarrolladas sociedades occidentales, entre las gentes con más sentido común, más lógica y más sencillez, se escucha con frecuencia la frase: “Se han perdido el respeto y los buenos modales… -la naturalidad, la sinceridad, la delicadeza…”

Pues bien, sobre referidos aspectos, ha reflexionado con gran acierto el escritor David Foenkinos, tratando la antitesis de referida temática, en la novela original y en el filme homónimo que se reseña, codirigido junto a su hermano Stéphane, y que van camino de convertirse en las obras más exitosas y aplaudidas del momento.

David Foenkinos, novelista y guionista de La delicadeza

David Foenkinos, alternó sus estudios de Letras en la Sorbona con su dedicación a la música de jazz. Admirador del célebre escritor y músico checo-francés Milan Kundera, pronto decantó su vocación por la nueva literatura romántica, centrando su temática en las relaciones amorosas de pareja. Entre sus novelas -de sencilla trama sentimental y humorística-, destacan: En caso de felicidad, Nuestras separaciones, Los recuerdos…, y últimamente La delicadeza, que ha logrado una decena de premios literarios en Francia y se ha editado en una quincena de países, convirtiéndose en uno de los éxitos literarios del momento.

Acaso atendiendo a sus propias vivencias personales, La delicadeza, es la antítesis del conocido personaje “Don Juan” -libertino, conquistador, sin escrúpulos…-; es la historia de un antihéroe, físicamente poco atractivo, pero con los excepcionales valores morales de la bondad, la sinceridad, la naturalidad… Con ellos transforma, conquista y hace renacer a la joven protagonista, decepcionada y hundida por la brutalidad de la vida… Lo sutil de La delicadeza, es que en ella no hay personajes conquistadores, son los nobles y buenos sentimientos, los que conquistan a los personajes. Con su sencilla pero sugerente novela, Foenkinos, desmitifica a los donjuanescos triunfadores, a los sofisticados y falaces héroes y heroínas del amor loco, apasionado, ligero… “Da la vuelta” a la mayoría de los tópicos en los que se basan las relaciones amorosas y sentimentales de hoy…

Stéphane Foenkinos, François Damiens, Audrey Tautou y David Foenkinos, en la presentación del filme.

El cineasta Stéphane Foenkinos, director de casting, realizador y guionista, es, junto a su hermano David -escritor de la novela-, el artífice de la acertada puesta en imágenes de la obra La delicadeza.
Su familiarización con el cine de la “nouvelle vague” francesa es evidente -habiendo trabajado para algunos de sus más destacados maestros como Godard y Chabrol-. Muchas escenas de La delicadeza, su obra primera como realizador, rememoran momentos mágicos del que fuera joven, renovador y romántico, movimiento cinematográfico francés y europeo.
En La delicadeza, no sólo hay alusiones a escenas mágicas del cine francés, sino también de la historia del cine mundial. Es emocionante y sugestiva su alusión a la inolvidable y mítica escena de Cantando bajo la lluvia -cuando el protagonista, bajo una lluvia torrencial y un paraguas con el que no se cubre, canta “empapado de enamoramiento”-; en La delicadeza, bajo un diluvio a mares y un chaquetón que no les cubre, también se poetizará el empapamiento de amor de sus protagonistas…
Stéphane, tras estudiar inglés, se dedicó profesionalmente a la dirección de casting, en cuya labor de selección y dirección de actores, ha trabajado junto a grandes cineastas como Jacques Doillón, André Téchiné, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Wody Allen…; contando en esta trayectoria con más de una treintena de filmes.
Su experiencia en la elección de actores, resulta contundente en la acertada elección de los protagonistas de La delicadeza: Audrey Tautou -Nathalie- y François Damiens -Markus-. De sus respectivas caracterizaciones, no sería aventurado decir que apenas si han tenido que interpretar…

Nathalie y Markus, personajes del filme

Autrey Tautou, protagonista de La delicadeza, actriz de aparente naturaleza frágil, pero fuerte carácter, es el contrapunto del filme de Foenkinos. Podría decirse -y en ello estriba parte de la clave humorística de la historia romántica- que, el celebérrimo Don Juan de nuestra cultura occidental, en este filme es una conquistadora “Doña Juanita”; nuestros tópicos sociales vueltos de revés, con cierto sentido aleccionador para los tiempos de hoy…
Tautou, actriz y modelo, saltó a la fama mundial por su papel en la película Amélie, por la que obtuvo una decena de importantes reconocimientos y premios por su interpretación. Cuenta en su historial con más de una veintena de filmes protagonizados, entre los que -además del último citado- destacan: Bienvenidos a la belleza, Largo domingo de noviazgo, Un engaño de lujo, El código Da Vinci, Coco antes de Chanel
Como modelo -a cuya faceta debe también mucha fama y popularidad-, ha posado para prestigiosas revistas como Elle, Vogue, Harpers Bazaar… y ha sido imagen publicitaria de Chanel, L’Oreal, Montblanc
Fama y popularidad que se han aprovechado para ilustrar también con su imagen la portada de la novela en la que se basa el filme.

Los consabidos efectos asociativos de la publicidad, es indudable, han transferido a la novela y al filme, buena parte del carisma, la fama y popularidad de Audrey Tautou.

François Damiens, Markus en el filme

Aunque en el filme destaque principalmente el lucimiento de Audrey Tautou, el protagonista esencial de su trama es François Damiens.
Damiens, en el papel de Markus, reiteramos, caracteriza con una naturalidad genial la clave de la delicadeza. Es la total negación del Don Juan, del triunfador y sus malas artes, el antihéroe, el tímido físicamente poco agraciado… Pero con una bondad natural, impropia de estos tiempos… Aunque él es incapaz de conquistar a nadie, serán sus sinceros y nobles sentimientos los conquistadores…
Es la hermosa metáfora que entrañan la novela y el filme para la sofisticada y falaz sociedad del momento…
François Damiens, actor belga de muy buen carácter, por accidente del azar -dado que estudió comercio internacional-, se hizo popular filmando programas televisivos con cámara oculta, a los que él, llegó, primero, como víctima propicia y conejillo de indias…
Tras esas primeras experiencias en el mundo de la imagen, pasó al cine en cuyo medio ha intervenido en una treintena de películas. Parece ser nunca ha obtenido un gran premio cinematográfico; pero eso sí, siempre los mayores aplausos de los festivales donde se presentan los filmes en los que interviene. Su benevolente carácter ha quedado patente en filmes como: Cowboy, Matrimonio sorpresa, El rompecorazones, Tango gratis, Asterix y Obelix

¡Enhorabuena a los hermanos Foenkinos, por sus gratas y deliciosas obras…!

Francisco Montero.